Billedet er ikke en spejling af virkeligheden, men det virkelige i denne spejling. – Jean-Luc Godard Krystalbilleder Tidsskrift for filmkritik Nr. 3, foråret 2014 Andet nummer i udgivelsesåret 2013 www.krystalbilleder.dk © Bidragyderne og Krystalbilleder Redaktion Daniel Flendt Dreesen Lasse Winther Jensen Emil Leth Meilvang Grafisk tilrettelæggelse Klahr | Grafisk Design v. Jesper Frederik Emil Hansen Illustrationer Forside: Jean Painlevé, Buste d’hippocampe, 1931 © Institut Jean Painlevé, Paris Indhold: Paul Sharits, T,O,U,C,H,I,N,G, 1969 © Re : voir Udgivet af Krystalbilleder og Det Virkelige Officin Tryk Frederiksberg Bogtrykkeri Støtte Udgivelsen er støttet af Statens Kunstråd Tak Klahr, Marie Jager og Institut Jean Painlevé, Kell Winther, Rosanna Maj Kloster Tindbæk Kontakt C/O Leth Meilvang Store Kannikestræde 2 1169 København K info@krystalbilleder.dk Krystalbilleder er en non-profit udgivelse ISSN 2245-5477 Indhold Fortekst 5 Om filmkunsten 8 Virginia Woolf Symbolernes villa 15 Daniel Flendt Dreesen Transformationer af virkeligheden 31 Mattias Blicher I intuitionens vold 54 Lasse Winther Jensen Billeder af verdens svovl 71 Kristine Samson Under spejlet 87 Emil Leth Meilvang I en nepalesisk svævebane sidder en kvinde og grubler. Måske over FORTEKST den bøn, hun skal aflægge i templet på bjergets top? Måske over tidens gang? Fra kameraets statiske placering i den trange kabine glider den frodige bjergskråning langsomt forbi under os, og i elleve lange indstillinger, der hver rinder 16mm-spolen til ende, rejser vi rundt i den nepalesiske folkesjæl og geografi. Filmen Manakamana (2013) sammenbinder elegant filmmediets fødsel – i genopførslen af de hundrede år gamle phantom rides, hvor kameraet var placeret på toge eller i både – med dets mest moderne eksperimenter i udstrækningen af rumliggjort tid. På den måde spejler Manakamana ganske passende ét af den danske filmkulturs allermest prisværdige initiativer, i hvis program den i 2013 selv tog del: Den københavnske filmfestival CPH:DOX synes netop at finde sin charme i spændingen mellem den stædige insisteren på den grænsesøgende samtidsfilm og den summende forventning, der gennemløber de festivalfyldte biografsale – som var man transporteret tilbage til mediets første år. Hos CPH:DOX anes en gnist af den oprindelige begejstring ved filmkunstens magi, som gode festivaler har det med at antænde, men den udfolder sig i skæret af de mest progressive formeksperimenter. Således spændt ud mellem fortid og fremtid er CPH:DOX ganske bemærkelsesværdig i den danske filmandedam. I løbet af lidt over et årti er det lykkes festivalen at blive en af tidens mest dags ordensættende dokumentarfilmsbegivenheder, netop gennem den konsekvente vægtning af kunstnerisk anfægtede værker, samt i etableringen af CPH:DOX som et afgørende knudepunkt for dokumentar-branchen. I 2013 intensiverede festivalen endnu en gang de foregående års trængsel ved billetlugerne med mere end 70.000 besøgende, og det er værd at reflektere over, hvad det mere præcist er, CPH:DOX, og dens ligeledes succesfulde søsterfestival CPH PIX, formår at tilføre filmkulturen i Danmark. For sikkert er det, at de to festivaler er en kilde til fortsat henrykkelse. Jean Painlevé og Geneviève Hamon, Acéra ou le Bal des Sorcières, 1978 © Institut Jean Painlevé, Paris. Som deres måske mest åbenlyse aftryk, kultiverer festivalerne en velkendt cinefil visdom: At en spirende filmkultur også er en spirende biografkultur. Uagtet at filmkunsten i stadigt større grad opleves på diverse medieplatforme – og visse gange visner i computerskærmenes tåger af kornede pixels – så synes de køben havnske festivaler at foreslå, at det kommunitære biografrum fortsat har en bydende relevans. I en tid, hvor de nye teknologier har demokratiseret, men også til Krystalbilleder en vis grad isoleret filmoplevelsen (ét af digitaliseringens paradok- 6 ser), kan biografsalen fortsat være det rum, hvori de levende billeders historie klinger, og som ansporer til en anden måde at se film på end streamingtjenesternes ofte distræte og afsondrede ditto. Den helt særlige filmglæde, der allerede i 1920’ernes Frankrig blev døbt la cinéphilie, havde netop rod i det levende fællesskab, der opstod omkring mediet og dets forevisningssteder. Og som den klartseende franske filmkritiker Serge Daney proklamerede i maj 1992, blot en måned før sin død, så er cinefilien ikke blot at overvære en film i stille, ophøjet ensomhed, men netop at tie i den halvanden time filmen varer, og så tale og skrive og overvældes af filmbegejstring i den efterfølgende halvanden time. Selve den cinefile glæde er i fællesskab at undersøge og forundres over filmene. At tale og tænke med filmene. Et sådant fællesskab, der blandt andet kan komme til sig selv i og omkring biografsalene, er de københavnske festivaler med til at opdyrke. Dette leder til et andet element i festivalernes succes: Den sikre hånd, hvormed programmerne er kuraterede. For i en medie virkelighed, hvor vi konstant overstrømmes af levende billeder, bliver behovet for kvalificeret navigation desto mere presserende. Digitaliseringen har i alle sine svimlende facetter splintret mange af de kanaler, der tidligere var næsten naturgivne. På godt og ondt. Det har både sat filmkunsten fri i kraft af den øgede tilgang til verdens filmens marginaliserede historie, men det har samtidig efterladt os i et kalejdoskopisk mellemrum, der truer med nivellering. I vores hastigt ekspanderende billedkultur, hvor reklamer ofte ligner film – og omvendt – bliver det stadigt sværere og mere afgørende at skelne, vurdere og forstå tidens billeder. Vi har således aldrig haft så påtrængende et behov for kvalificerede filmsyn, som vi har i dag. Der er brug for filmpoetikker, som i den ene eller anden form artikulerer gennemtænkte og engagerede bud på, hvad filmkunsten er, hvad de levende billeder formår, og hvor de skal bevæge sig og os hen. I deres veltilrettelagte programmer formår CPH:DOX og CPH PIX at formulere sådanne filmsyn – og det samtidig med, at den filmiske mangfoldighed fortsat hyldes. Deres bud på dokumentarfilmens grænsebrydninger og fiktionsdebutanternes fremtidsvisioner er decideret saliggørende i et filmdanmark, hvor stærke filmpoetologiske standpunkter ikke stortrives. stof ind i det hjemlige kulturkredsløb. Festivalerne overdynger os med film, som det er værd at se, gense, reflektere over og diskutere. Og som det er al ære værd at lade sig inspirere af. Det er åbenlyst, at festivalerne skubber til filmoffentligheden, der igen kan skubbe til filmproduktionen – for kritik, debat, offentlighed og produktion er naturligvis intimt forbundne. De film vi ser, og måden hvorpå vi taler og skriver om film, påvirker også de film, det er muligt at tænke og bringe i verden. Dermed kan vi begynde at drømme om, at det hjemlige filmlandskab, der før var afblomstret, eller hvori alle vækster duftede forbløffende ens, pludselig kan forevise en spirende og vildtvoksende flora. Et landskab, der måske en dag kan fremtræde så frugtbart og pirrende frodigt som de nepalesiske bjergpas. / Redaktionen Fortekst Derved sprøjter de agtværdige københavnske festivaler vitalt film- 7 Om filmkunsten Krystalbilleder Af VIRGINIA WOOLF 8 Den engelske forfatter Virginia Woolf udviste en stor nysgerrighed og en bemærkelsesværdig sensibilitet for de af hendes samtids fænomener, som det tyvende århundredes rasende udvikling bragte med sig. Hendes tanker om film er blandt andet nedfældet i det lille essay „The Cinema“ fra 1926, som vi her bringer i den – til redaktionens vidende – første danske oversættelse. Til trods for, at filmkunsten på dette tidspunkt endnu ikke var ankommet til tonefilmen, og på mange måder stadig var i sin vorden, udviser Woolf i dette essay et slående klarsyn i forhold til, hvilke udfordringer det nye medie stod over for, og hvilket fænomenalt potentiale det besad som selvstændig kunstform. I dag, 88 år senere, er hendes tanker om filmkunsten stadig lige relevante, filmens udfordringer er på mange måder de samme, og selvom den som kunstform er kommet langt, har den stadig potentiale at indfri. Folk siger, at urmennesket ikke længere lever i os, at vi befinder os på civilisationens yderspids, at alting allerede er sagt, og at det er for sent at være ambitiøs. Men disse filosoffer har øjensynlig glemt filmene. De har aldrig set det tyvende århundredes urmennesker se film. De har aldrig sat sig ned foran lærredet og tænkt over, at de, på trods af det tøj, de går klædt i, og tæpperne de går på, ikke be- finder sig synderligt langt fra de nøgne mænd med klare øjne, der hamrede to jernrør mod hinanden og i de metalliske toner hørte en forsmag på Mozarts musik. Naturligvis er jernrørene i dette tilfælde så hårdt smedede og så tæt belagte med ophobninger af mystiske materier, at det er overordentligt vanskeligt at høre noget klart og tydeligt. Alt er en boblende vrimmel af støj og kaos. Vi læner os ind over kanten på en heksekedel, hvori fragmenter af alskens former og dufte synes at simre for vores øjne; nu og da bryder en uhyre skikkelse frem fra overfladen og ser ud til at være lige ved at hale sig selv op af dette kaos. Og dog, ved første øjekast ser filmkunsten simpel ud, endda stupid. Vi ser kongen, der giver hånd til fodboldholdet; vi ser Sir Thomas Liptons yacht; vi ser Jack Horner vinde det store hestevæddeløb. Øjet lapper øjeblikkeligt det hele i sig, og hjernen, den påbydes at tænke selv. For det ordinære øje, det uæstetiske engelske øje, er en simpel mekanisme, der evner at sørge for, at kroppen ikke falder ned i åbne skakter på gaden, fodrer hjernen med legetøj og konfekt, og som man ellers kan stole på opfører sig som en dydig barnepige, indtil hjernen bestemmer sig for, at det er tid til at vågne. Så hvad er da formålet med den, er det at ruske den op fra dens magelige søvngængerdøs for pludselig at bede den om hjælp? Øjet er i besvær. Øjet vil have hjælp. Øjet siger til hjernen, ’Der sker noget lige nu, som jeg ikke forstår det mindste af. Der er brug for dig.’ Sammen kigger de på kongen, på båden, på hesten, og hjernen ser med et, at disse skikkelser har antaget en karakter, der aldeles adskiller sig fra et simpelt fotografi af den virkelige verden. De er ikke blevet smukkere, i den forstand billeder er smukke, men, skal vi kalde det (vores ordforråd er sørgeligt utilstrækkeligt), mere virkelige, eller virkelige med en anden virkelighed end den vi opfat- Om filmkunsten nogenledes opstemt, falder til ro for at se tingene udfolde sig, uden 9 ter til daglig? Vi betragter dem, som de fremstår, når vi ikke selv er tilstede. Vi ser livet, som det er, når vi ikke er en del af det. Idet vi betragter dem, er det som om, vi løftes ud af vores banale faktiske eksistens. Hesten angriber os ikke. Kongen griber ikke fat i vores hænder. Bølgen gør ikke vores fødder våde. Fra dette udsigtspunkt, idet vi iagttager vor arts tosserier, har vi tid til at føle medlidenhed og morskab, til at generalisere, til at ophøje en enkelt mand til at gøre det ud for en hel race. Idet vi ser båden sejle og bølgen brydes, Krystalbilleder har vi tid til at åbne vore sind på vid gab for skønheden og tilmed 10 opfatte den sælsomme fornemmelse – at denne skønhed vil vare ved, og denne skønhed vil forblive frodig, uanset om vi beskuer den eller ej. Tilmed lader man os vide, at alt dette skete for ti år siden. Vi betragter en verden, der allerede er sunket i havet. Brude kommer til syne i kirken – de er nu mødre; kirketjenerne gløder af begejstring – nu er de tavse; mødre er tårevædede; gæster er lykkelige; det her er vundet, og det der er tabt, og det er uigenkaldeligt forbi. Krigens afgrund sprang frem ved foden af al denne uskyld og uvidenhed, men det var således, vi dansede og piruetterede, sled og begærede, således solen skinnede og skyerne slog over himlen, lige til det allersidste. Men filmmagerne ser ikke ud til at være tilfredse med at beskæftige sig med så åbenlyst interessante fænomener som tidens gang og virkelighedens intense stemninger. De foragter flyvende måger, skibe på Themsen, kronprinsen, Mile End Road, Piccadilly Circus. De vil forbedre, omarrangere, lave deres egen kunst – naturligvis, for så meget synes at være inden for deres rækkevidde. Så mange kunstformer så ud til at stå dem bi, parat til at byde sig til. Eksempelvis var der litteraturen. Alle verdens berømte romaner, med deres velkendte karakterer og deres berømte scener, tiggede tilsyneladende om at blive sat på film. Hvad kunne være lettere og mere simpelt? Filmkunsten overfaldt sit bytte med en uhyre glubskhed og holder sig ind til dette øjeblik i live ved at tære på sit uhensigtsmæssige offer. Men resultaterne er katastrofale for dem begge. Alliancen er unaturlig. Øjet og hjernen er skånselsløst revet fra hinanden, mens de forgæves forsøger at arbejde som et par. Øjet siger, ’Her er Anna Karenina.’ En frodig kvinde i sort fløjl og med perler om halsen kommer os i møde. Men hjernen siger, ’Det er lige så lidt Anna Karenina, som det er Dronning Victoria.’ For hjernen kender stort set udelukkende Anna fra det indvendige af hendes sind – hendes charme, hendes passion, hendes fortvivlelse. Al vægt bliver af filmen lagt på hendes tænder, hendes perler og hendes fløjl. Så ’bliver Anna forelsket i Vronsky’ – det vil sige, kvinden i sort fløjl falder i armene på herren i uniform, og de kysser overordentligt saftigt, efter grundig overvejelse og uendelige gestikulationer, på en sofa i et ekstremt veludstyret bibliotek, mens en gartner for øvrigt slår græs. Således trasker og slingrer vi gennem verdens mest berømte romaner. Således formulerer vi tæer. Et kys betyder kærlighed. En ødelagt kop betyder jalousi. Et fjoget grin betyder lykke. Døden er en ligvogn. Intet af dette har den mindste forbindelse med den roman, Tolstoy skrev, og det er kun, idet vi opgiver at forbinde billederne og bogen, at vi ud fra en tilfældig scene – for eksempel gartneren, der slår græs – kan begynde at forestille os, hvad filmkunsten ville frembringe, hvis den blev overladt til sit eget væsen. Men hvad er så dens væsen? Hvis den ophørte med at være en parasit, hvordan ville den så gå oprejst? Det kan man lige nu kun gisne om ud fra få antydninger. For eksempel, under en visning af Dr. Caligari forleden fremkom pludselig en haletudse i lærredets ene hjørne. Den svulmede op til enorm størrelse, dirrede, bulede ud og sank tilbage igen, ind i ubetydeligheden. For en stund forekom den som en legemliggørelse af en art monstrøs, sygelig forestilling om et vanvittigt menneskes hjerne. For en stund syntes det som om, en tanke kunne formidles mere overbevisende af former end Om filmkunsten dem i enstavelsesord, skrevet med en ordblind skoledrengs krage- 11 af ord. Den monstrøst dirrende haletudse fremstod som selve angsten og ikke blot udsagnet, ’Jeg er bange.’ I virkeligheden fremkom skyggen ved en tilfældighed og dens effekt var utilsigtet. Men hvis en skygge på et givent tidspunkt kan formidle så meget mere end de faktiske bevægelser og ord, som udgår fra mænd og kvinder i en tilstand af angst, så synes det klart, at filmkunsten kan nå ind til utallige symboler for følelser, der hidtil ikke har fundet noget udtryk. Rædsel har, udover sin normale fremtrædelse, form som Krystalbilleder en haletudse; den skyder frem, bulner ud, dirrer, forsvinder. Vrede 12 er ikke blot udfald og retorik, røde ansigter og knyttede næver. Måske er det en sort linje, der snor sig hen over et hvidt lagen. Anna og Vronsky behøver ikke længere skule og lave grimasser. Nu har de mere til deres rådighed – men hvad? Er der, spørger vi, et hemmeligt sprog, som vi ser og føler, men aldrig udtaler, og i så fald, kunne det gøres synligt for øjet? Besidder tanken et særligt særpræg, som kan gøres synligt uden hjælp af ord? Tanken har fart og langsomhed; syleskarp umiddelbarhed og luftigt omsvøb. Men den har også, specielt når følelserne raser, en billedskabende kraft, trangen til ikke længere selv at bære sin egen byrde; til at lade et billede løbe side om side og sammen med sig. De billeder, tanken skaber, er af en eller anden grund smukkere, lettere at forstå, mere tilgængelige, end tanken selv. Vi ved alle, at hos Shakespeare former de mest komplekse idéer kæder af billeder, som vi bestiger, gennem konstant foranderlighed, indtil vi ser dagslyset. Men selvfølgelig bør en digters billeder ikke støbes i bronze eller kalkeres med blyant. De består af tusindvis af tegn af hvilke det visuelle udelukkende er det mest oplagte eller det øverste. Selv det simpleste billede, ’Min elskede er som en rød, rød rose, nyudsprunget i juni,’ indgyder os indtryk af fugtighed og varme og den højrøde glød og bløde kronblade, der på uforklarlig vis væver sig ind i det rytmiske løft, der i sig selv er passionens stemme og den elskendes tøven. Alt dette, der er tilgængeligt for ord, og kun ord, må filmkunsten undgå. Og dog, selvom så meget af det, vi tænker og føler, er forbundet med vores syn, kan filmkunsten stadig indoptage den lille rest af visuel følsomhed, som hverken maleren eller digteren kan gøre brug af. At de symboler, der deraf fremkommer, slet ikke kommer til at minde om de virkelige objekter, vi ser foran os, synes meget sandsynligt. Noget abstrakt, noget der bevæger sig ved en kontrolleret og bevidst kunst, noget der blot har brug for en lille smule hjælp fra ord eller musik for at gøre sig forståelig, men som med rette bruger denne hjælp i sin egen tjeneste – måske vil filmene med tiden blive komponeret med denne type bevægelser og abstraktioner. Når vi har fundet et sådant nyt symbolsprog for tankernes udtryk, har filmmageren enorme rigdomme til sin rådighed. Virkelighedens nøjagtighed og dens overraskende suggestionskraft står til fri rådighed. Anna’er og Vronsky’er – der er de, i kød og blod. Hvis han kunne ånde følelser ind i denne virkelighed, hvis han kunne animere stykke for stykke. Og derefter, som røgen vælter op fra Vesuv, burde vi være i stand til at se tanken i dens vildskab, i dens skønhed, i dens særegenhed, øse ud fra mænd med deres albuer på bordene; fra kvinder hvis små håndtasker glider ned på gulvet. Vi ville kunne se disse følelser blande sig og påvirke hinanden. Vi ville kunne se voldsomme følelsesmæssige udsving, frembragt af deres sammenstød. De mest fantastiske kontraster kunne blinke foran os med en hastighed, som en forfatter kun kan slide forgæves efter at opnå; drømmenes arkitektur af hvælvinger og murtinder, af faldende kaskader og opstigende fontæner, der af og til besøger os, når vi sover eller former sig af sig selv i halvmørke rum, kunne blive til virkelighed foran vores åbne øjne. Ingen fantasi ville være for usandsynlig eller utilstrækkelig. Fortiden kunne rulle sig ud, afstande tilintetgøres, og de afgrunde, der vrider romaner af led (når for eksempel Tolstoy er nødt til at skifte fra Levin til Anna og derved bringer uorden i sin fortælling og forvrider og forhaler vores indlevelse) kunne udjævnes ved hjælp af baggrundens ensartethed eller gentagelsen af en scene. Om filmkunsten formens perfektion blot med tanker, så kunne hans bytte hales i land 13 Hvem der skal udvikle dette potentiale, for slet ikke at tale om hvem der skal indfri det, er der i øjeblikket ikke nogen, der ved. Vi får kun antydninger af det i det kaotiske bybillede, når et momentant sammenrend af farve, lyd og bevægelse antyder, at der her er en scene, der venter på, at en ny kunstart kan indfange den. Og af og til, når vi skal se film, midt i deres umådelige behændighed og enorme tekniske færdigheder, trækkes tæppet fra, og vi ser, langt væk, en ukendt og uventet form for skønhed. Men det varer kun Krystalbilleder et øjeblik. For der er sket noget mærkværdigt – mens alle de andre 14 kunstformer blev født nøgne, blev denne, den yngste af dem, født fuldt påklædt. Den kan sige alting, førend den har noget at sige. Det er som om, de vilde urmennesker ikke har fundet to jernrør, de kan lege med, men i stedet, spredt ud over havets kyst, har fundet violiner, fløjter, saxofoner, trompeter, Erard og Bechstein flygeler og derefter med en fantastisk energi, men uden at mestre en eneste toneart, er begyndt at hamre og banke på dem, alle på samme tid. Essayet er oversat fra engelsk af Lasse Winther Jensen. Symbolernes villa Af DANIEL FLENDT DREESEN Findes der noget mere mystisk end klarheden? – Paul Valéry En yndlingsbeskæftigelse blandt cineaster bør være at opdrømme imaginære film og lade hele scener og montager, der med altovervejende sandsynlighed aldrig vil nå den fysiske verdens biografer, udspille sig frit i sindet. For cineasten, der elsker filmkunstens nærmest overnaturlige kvaliteter, gælder det om at påskønne disse private og flygtige billeder, mens de endnu flimrer på repos’en mellem stueplansbevidsthedens funktionelle projektionssal og glemslens 15 Symbolernes villa Raúl Ruiz’ L’hypothése du tableau volé er en svimlende iscenesættelse af tankens gådefulde forhold til rummet. Den er en gestus for utænkelige film. kælder af udviskede, tomme lærreder. Hvilke kinematografiske genistreger er ikke gået tabt, fordi de opstod i et menneske uden tilstrækkelige evner til at sikre dem overlevelse hinsides det inspirerede øjeblik? Mangen en serviet, kvittering og biografbillet er i tidernes løb blevet overtegnet af kunstneren, der desperat søger at fastholde en uudgrundelig idé. Og mangen idé er straks undsluppet denne verden sporløst – vasket ned af rastløse tanker og øjne. Dog findes der film, som virker til at være taget direkte fra fantaKrystalbilleder siens klippebord og følgende bragt i verden uden det mindste hen- 16 syn til bekymrede producenter og konformitetskriterier i øvrigt. Film som i al deres pludselige virkelighed ganske overgår fantasien i deres totale mangel på bare tilnærmelsesvist beslægtede fortilfælde. Der er ikke mange af den slags film, men de findes. Raúl Ruiz’ L’hypothése du tableau volé (1978, da. „Hypotesen om det stjålne billede“) er en af dem. Indførsel i basal hypnagogik Salvador Dalí skulle efter sigende have anvendt en særlig teknik til at fravriste det underbevidste nye billeder. Han ville ligge på sengen eller sidde foroverbøjet ved et bord – i begge tilfælde med en ske i hånden – i en bestræbelse på at overgive sig fuldkommen til trætheden. Og overtaget af denne, idet alle muskler slappedes, ville han så tabe skeen og vågne op med dagklare billeder fra det mærkelige grænseland til det videnskabeligt ufremkommelige domæne kaldet søvnen. Selve grænselandet har imidlertid også et navn, dersom visse personer taler om „det hypnagogiske stadie“ (bastardord opfundet af Gustave Flauberts ven Alfred Maury i 1848 og udgjort af det nylatinske „hypn-“, kendt fra hypnose, og det græske „agōgos“, som betyder „ledende“ eller „inducerende“) – et stadie, hvori personer, miljøer og hændelser fra den vågne verden blandes med det underbevidstes tilsvarende, vel at mærke uden at sindet dømmer og skelner herimellem. Man kan mene, hvad man vil om Dalís surrealistiske produktion, men de smeltende objekter, spredt ud over golde landskaber på baggrunde af udflydende og til tider foruroligende horisonter, konkretiserer dette stadie på en måske simpel, men ikke upræcis måde. Om visse film bruger udlandet af og til udtrykket „oneiric“ (der ifølge ordbogen betyder „of or relating to dreams“), mens der på dansk kun findes ordene „drømmeagtig“ og „drømmelignende“. Jeg har altid hadet filmomtaler, der bruger sprogsmukkeseringen „af det stof drømme er gjort af “. Mest fordi sætningen oftest har været møntet på fantasy-genren, periode- og effektfilm – og så ledes ofte med konnotationen „eventyrligt“. Drømme og eventyr har imidlertid forsvindende lidt med hinanden at gøre. Og drømmestof er et langt mere subtilt og avanceret materiale end det, man bruger til at væve sig et komplet rollespilsinventarium (i dag gerne med hjælp fra CGI-teknologi). Tag blot Andrei Tarkovskys har deres stærkeste momenter i scener, der sanses ligeså fugtigt, porøst og omvendt som drømme. Tarkovskys signaturscener afvikler underbevidste landskaber, hvis intravenøse lyddesign synes at foreslå, at billederne projiceres direkte fra kunstnerpsykens spirituelle drypstenshule. Filmen er som kunstform ekstremt veldisponeret for at manipulere sanserne. Film kan få publikum til at „drømme med åbne øjne“, fordi det filmiske rum kan efterligne hypnagogiske og oneiriske tilstande, der trodser fysikkens love såvel som menneskets sansemæssige normaltilstand. Lad mig give et eksempel på, hvordan kunstarterne er forskelligt disponerede for gengivelse af sådanne tilstande: De respektive halvverdener i Dalís berømte La persistencia de la memoria (1931) og Tarkovskys af efterskole-elever beklageligt mindre fetischerede Spejlet (1975) har intet sammenlignings grundlag. For mens Dalí bevæger sig udad, inspireret af det hypnagogiske, via surrealismens uregerlige kombinatorik, mod en Symbolernes villa film, der alle – måske med undtagelse af Ivans Barndom (1962) – 17 L’hypothése du tableau volé. 1978. DVD: Blaq Out selvtilstrækkelig verdensfrembringelse, bevæger Tarkovsky sig indad mod hypnagogikkens uforklarlige associeren og narkotiske sansning. Det ville være forgrovende at kalde drømmen for henholdsvis midlet i Dalís fremgangsmåde og målet i Tarkovskys. Dertil en kende forfejlet, eftersom der i begge tilfælde er tale om en tilstræbt hypnagogisk effekt og altså ikke en tilstræbt drømmerus. For det hypnagogiske er i dets egenskab af blandingsverden et mystisk sanserum i dets egen ret – som heldigvis aldrig kan reduceres til neurobiologiske processer. På det hypnagogiske stade afprøves hypoteser, idet de podes med skjult virkende kræfter fra det underbevidste. Ekfrase af skandaløse tableauer I forlængelse af udlægningen af det hypnagogiske kunne man forskets indre rum. Eller i det mindste en film, hvor karaktererne rejser rundt i psykens irgange, som det eksempelvis er tilfældet i Spike Jonzes Being John Malkovich (1999). Det er den langt fra. Men den behandler sine sceners rumlighed – og tematisk set: Selve verdens rumlige aspekt – med en mesterdetektivs granskende øje og ufravigelige interesse, hvilket i sidste ende transformerer de ydre rum til kværnende indre spørgsmål. Filmens hypotese udfolder sig i en stor, formodentlig parisisk villa, hvor vi inviteres indenfor af le collectionneur („samleren“) – filmens eneste reelle karakter. En ældre herre, hvis øjenbrynslængde afslører en for europæiske tænkere typisk præference for anliggender hinsides det fysiske. Vi skal da heller ikke mere end 10 minutter ind i L’hypothése du tableau volé, før samleren indlemmer os i sin og filmens filosofiske hovedpine, som angår problemet med repræsentation: Hvornår er et billede primært betydningsbærende og en hentydning til noget udenfor sig selv? Og hvornår er det primært værende – uden andet formål end at vise sig selv; sine former, sit lys? Symbolernes villa ledes til at tro, at L’hypothése du tableau volé er en film om menne- 19 Filmen drives frem af et plot, der er thriller-kræmmeren Dan Brown værdigt: Samleren søger at opklare de mystiske omstændigheder bag en skandale, der skulle have fundet sted i 1880’ernes Paris, da myndighederne konfiskerede og bandlyste et antageligt samfundsundergravende maleri af kunstneren Tonnerre. Præcis hvori denne skandale bestod, er, hvad samleren, ved systematisk gennemgang af Tonnerres øvrige værker, søger at opklare. Det skandaløse maleri indgik nemlig i en serie, der siges at rumme Krystalbilleder nøglen til mysteriet. Samleren har malerierne til rådighed i villaen, 20 men det er ikke nok kun at betragte denne serie af billedgåder som malerier. Hans metode kræver malerierne opført som tableaux vivants. For de fleste seere vil L’hypothése være det første møde med tableaux vivants, denne kuriøse, performative genre som havde sin storhedstid i det 19. århundrede. Her vandt en bølge af nøje iscenesat, statisk pantomime frem, ikke mindst fordi teatercensuren i både England og Amerika direkte forbød kvindelige skuespillere at bevæge sig under nøgenscener. Tableaux vivants er altså denne mærkværdige begivenhed, der opstår, når en række aktører poserer – så stumme og stillestående som muligt – i en fælles teatralsk genopsætning af kendte situationer eller kunstværker. Parallelt med de mere noble anvendelser af tableaux vivants – som de praktiseres på Loughborough High School, en af Englands ældste pigeskoler, der årligt og til den dag i dag opfører et krybbespil bestående af ti tableauer – opstod derfor en mindre industri af erotisk underholdning; de pikante tableaux risqués, der lod mænd svælge i ubevægelige, men dog kødelige, nøgne kvinder, stadig i positurer hentet fra billedhuggerkunstens antikke kanon. Kan man så forstå tableaux vivants som krydsninger mellem maleri (eller fotografi) og teater? Genren går forud for filmkunsten og konstituerer en af dens mange prototyper, men er alligevel helt sin egen. For selvom det virker nærliggende, kan tableaux vivants ikke oversættes til „levende billeder“, al den stund et tableau vivant netop er et „levende tableau“. Det vil sige en teatralsk iscenesættelse af et øjebliksbillede. L’hypothése du tableau volé præsenterer altså en række tableauer, i hvilke aktørerne forbliver ubevægelige. Deres livfuldhed røbes blot af en let svajen og sitren, men de forbliver ellers naturstridigt fikserede i deres eneste udtryk. De besynderlige tableaux vivants udspiller sig rum for rum; overalt hvor samleren tager os med i huset, står de forberedt som i et vokskabinet, konstant til rådighed for hans (og vores) tanke og tvivl. En sådan indretning leder tankerne over på den flamboyante tabernakkel-litterat Raymond Roussel (1877-1933), hvis hovedværk Locus Solus (1914) beskriver et besøg i opfinderen Martial Cantarels morbide sansehave, hvor groteske mekanismer slavisk og uophørligt genopfører mestendels tragiske skæbneforløb, som således Samleren har på lignende vis omgivelserne i sin magt, således at husets værelser tjenstvilligt eksponerer – med hans egne ord: „Nogle af de idéer, som malerierne har givet mig gennem årene.“ Som følge heraf opleves villaen som et mentalt museum; en enorm scene for den excentriske kunstkenders store ekfrase. Filmens sorthvide univers af adelige pæderaster og skruppelløse tempelriddere bevirker en sær tidløshed, der tilsvares af lydsporets svulstige og tragisk stemte arie. Som allerede nævnt søger vor vært opklaringen på mysteriet om det stjålne billede ved at sondre mellem det betydningsbærende og det betydningstomme i tableauerne. For hvad er en afslørende hentydning, og hvad er „blot“ en referenceløs tilfældighed? Hvordan ved vi, hvad der er et symbol, og hvad der ikke er, når skaberen ikke står rede til at svare? Spørgsmålet antager gang på gang konkret form, efterhånden som samleren interagerer med tableauerne. Det adræt ihælenfølgende kamera bevæger sig som en åndelig tilstedeværelse gennem døre, vinduer og mere Symbolernes villa tjener og stimulerer den besøgendes fantasi. 21 L’hypothése du tableau volé. 1978. DVD: Blaq Out massive rumdelere og besøger snart den parklignende baghave, hvor en mytisk jagtscene opføres af øjensynligt viljeløse modeller. Gennem røg og tåge bevidner vi det skæbnesvangre møde mellem jægeren Aktæon og jagtgudinden Diana, der visuelt meddeler sig som et landskab af spørgsmålstegn. Aktæon bag busken, der belurer Diana, mens hun knækker hans bue og dermed fordømmer ham til symbolsk kastration og råvildtmetamorfose. Det er en scene, der i sin ubevægelighed trodser konventionel filmisk logik. Og en demonstration af det filmiske potentiale i kunsthistorisk detektivarbejde. Eksilet i Klossowskis forfatterskab Hypotesens chilenske instruktør Raúl Ruiz flygtede til Paris som følge af Pinochets militærdiktatur, der lod mangen en systemkritimelige fængsler“). Straks fra sin ankomst blev han sponsoreret af l’Institut national de l’audiovisuel (INA)s produktionsprogram, hvilket snart resulterede i La vocation suspendue (1978) – en temmelig mislykket filmatisering af kunsttænkeren Pierre Klossowskis roman af samme navn fra 1950. Om Ruiz også selv følte, det kunne gøres bedre, vides ikke. Men faktum er, at han beholdte INAs karavane af gear-vogne og påbegyndte indspilningen af L’hypothése du tableau volé dagen efter færdiggørelsen af La vocation. Her er det nok engang Klossowski, der danner forlæg, idet også dennes quasi-okkulte Le Baphomet (1965) inspirerer Ruiz voldsomt. Dog har instruktøren i L’hypothése du tableau volé ikke begrænset sig til Klossowskis skønlitterære produktion, eftersom de obskure, teoretiske bestræbelser i essayet „Le geste muet du passage matériel au dessin“ (da. „Den stumme gestus ved materialets vej til tegningen“) med al tydelighed forsøges omsat til film. Symbolernes villa ker „forsvinde sporløst“ (oftest en eufemisme for „torturere i hem- 23 Dette forklarer filmens filosofiske tyngde. Scenerne er som skrædder syede til at foranledige visse tankefigurer hos seeren. Uden at tankerne af den grund overmander synet, forvandler samleren – i dialog med filmens alvidende voice-over – hver scene og hvert rum til en gåde. Det er som om, filmens ydre rum undergår en... mentalisering for øjnene af seeren... en filosofisk genstandsgørelse så insisterende, at rummene lades med ikke kun dirrende semantisk vægt, men også en yderligere værdi, der beror på selve rumlighedens mysterie. Krystalbilleder Tableauerne indeholder svaret – får vi at vide. Og ledsaget af sam- 24 leren har vi ligelig adgang til ur-scener, som dem Tonnerre model lerede sine billeder over. I værelset, der indeholder seriens tredje tableau – en halvnøgen Adonis med hænderne bundet på ryggen og en løkke om halsen, omgivet af tempelriddere med løftede pegefingre, reflekteret af strategisk placerede spejle – oplever vi samleren tænde lyset i loftet fra kontakten på væggen, hvorved hele scenens chiaroscuro-effekt fordufter, så det, der før lå hen i skygge, nu blotlægges. Fortolkningsgrundlaget afhænger altså af interaktionsgraden. Samleren selv foreslår, at Tonnerre med fuldt overlæg komponerede sine billeder, så kun genopførsler i tableaux vivants kunne afsløre deres mening. Lagene bliver nu svimlende: Filmbillede – tableau vivant – maleri. Men også: Seeren – voice-overen – samleren. Netop denne lagdelthed kendetegner en vis tendens i latinamerikansk litteratur, hvor udpræget bibliofile forfattere som Jorge Luis Borges og Alberto Manguel i diverse former og ikke mindst metaformer har beskrevet tidens og rummets bjergtagende lagdeling af begivenheder og informationer – de konkrete såvel som de virtuelle, de vågne såvel som de drømte. Herhjemme kender de fleste til strømningen „magisk realisme“, der siden er blevet synonym med en form for „larger than life“-litteratur, hvor det overnaturlige behandles henkastet, nærmest prosaisk i udpræget fantastiske hændelsesforløb, der sine steder helt lader drømme dominere virkeligheden. L’hypothése du tableau volé. 1978. DVD: Blaq Out Ovennævnte karakteristiska gør sig også gældende for Raúl Ruiz’ egne filmpoetikker, de fuldkommen henrivende bøger Poetics of Cinema og Poetics of Cinema 2. I førstnævnte omtaler han selv genren tableaux vivants – og det i en passage, der illustrerer den kreative letsindighed, der tilhørte Ruiz: „Tableau vivant-modellerne vil uundgåeligt gøre små, næsten umærkelige bevægelser. De må kontinuerligt anstrenge sig for at opret- Krystalbilleder holde posituren ... Heraf opstår en vis fysisk spænding, den samme som de oprindelige modeller må have følt. Denne delte intensitet er som en bro mellem de to grupper modeller … De første modeller bliver på en måde reinkarneret – eller i det mindste reinkarneres spændingen. Visse filosoffer, som Nietzsche og Klossowski, fandt i sådanne reinkarnerede gesti en illustration af eller måske endda be26 vis for den evige genkomst.“ Tekststedet gør os klogere på instruktørens metode, der går ud på at opspore og afdække filmisk relevante idéer i de mere skyggefulde egne af kulturhistorien. Men passagen tjener også som en genealogisk note om L’hypothése du tableau volé, eftersom vi senere i teksten erfarer, at de reinkarnerede gesti omsættes i en „teoretisk fortælling“. Det er ikke svært at se, hvorfor et fænomen som tableaux vivants appellerer til en mediebevidst filmskaber som Ruiz. Film er gjort af ekkoende fantombilleder og celluloide hjemsøgelser af skuespillernes oprindelige bevægelser, der over lærredet desperat flagrer i den værensmæssige uro, som kommer af at være teknologisk løsrevet fra sin oprindelse. Set i dette lys er filmmediet selv en art tableau vivant. Værker som Guy Maddins Keyhole (2011) eksemplificerer dette filmsyn ved på forbilledlig vis at være komponeret som et decideret spøgelseshus, der forsøger at opnå bevidsthed om sin altid allerede afdøde status – komplet med filmhistoriske skyggeagenter som Isabella Rossellini og Udo Kier på rollelisten. Men hvad er det, der tillader den tabte tids hændelser at gentage sig og reinkarneres i tableaux vivants og i film? Hvad er det ved virkeligheden, der tillader os at betragte det forgangne ved repræsentationsteknikkers hjælp? Antydningen af større implikationer Verden er udgjort af mangeartede fysiske rum. Et menneskeliv, derimod, er udgjort af mange rumligheder. For ikke alene lever vi gennem verdens fysiske rum – vores forestillingsevne, indre rum og drømme udgør mangeartede rumligheder, eller sagt på en anden måde, former for rum, i hvilke væsner, genstande og sprog gestaltes. Om det så er i et rigt detaljeret, vidtstrakt landskab eller i et digitalt steriliseret „White Void Room“ – den rene, hvide virtualitet kendt fra The Matrix (1999) – behøver ethvert fænomen, der medses. Det er rummet, der tilser, at fænomenet kommer til sig selv, før det kommer til os. Tre scener i L’hypothése du tableau volé tematiserer eksplicit rumligheden og dens mysterie, og presser således filmkunsten til ikke alene at omgås sit eget rumlige aspekt bevidst, men til endda at udsige noget om det gådefulde moment ved alle rum, i hvilke det værende og det tilblivende mødes for sammen at skabe nye tilstande. Nøjagtigt midtvejs i L’hypothése er samleren udpint af sit grublearbejde. Han trænger til hvile og sætter sig i en fint udskåret træstol med blomstret polstring. Hans uafladeligt argumenterende enetale sløves og sløres, indtil han endelig lukker øjnene og hviler kinden mod stoleryggen. Mens han driver væk i det hypnagogiske grænseland, overtager voice-overen imidlertid – ikke som samtalepartnerens klare stemme, men nu blot som en hvisken, der besvarer samlerens sidste søvnige spørgsmål og ånder ham idéer i øret. Vi forstår altså, at voice-overen enten kan opfattes som samlerens Symbolernes villa deler sig visuelt, grundlæggende rum. Både for at kunne tænkes og 27 meta-bevidsthed, der stadig ruminerer, eller som en konkretisering af den nærmest åndelige tilstedeværelse, voice-overen til alle tider har udgjort i film. Da filmkonventioner for længst har lænket den alvidende voice-over til seerens side af skærmen, oplever man den kun yderst sjældent i dialog med filmens karakterer. I dette tilfælde er der ingen dialog, men i stedet en hvisken i færd med at implantere sine ord – som svævede vores fortæller gennem skærmen, muliggjort af samlerens hypnagogisk afledte sind, der som Krystalbilleder nævnt åbner for et udvidet sanserum. Da samleren kommer til sig 28 selv efter 25 sekunders slumren, gentager han voice-overens ord, som havde han selv fundet svaret i sin døs. Og han tilføjer som eftertanke: „Et ubegrænset antal tolkningsmuligheder.“ Som en miniature af selve filmen – med dens talløse gåder og hypoteser – trækker det hypnagogiske stadie, gennem samleren, sin vidtåbne rumlighed med ind i filmscenen og gør den dermed til selve handlingen. Når film lykkes med at genskabe hypnagogiske tilstande, bærer det filmiske rum på et ubegrænset antal tolkningsmuligheder. Det står åbent og ånder mellem verdener. Det sidste tableau vivant, som samleren leder os igennem, er det mest dystre. Foran et alter, hvis kitschede effekter kun overbeviser i kraft af den ved lyd og lyssætning tilvirkede gravstemning, svæver en skikkelse, hvis lange hår dækker ansigtet. En røgelse så tyk som ektoplasma fylder rummet, og øverst i venstre hjørne, svarende til månen, der smykker det oprindelige maleri, lyser en hvid cirkel, som viser sig at være et gigantisk cue mark eller „cigarette burn“, hvis status af lavteknologisk filmeffekt understreges, da Aktæons ansigt øjeblikket efter dukker op i samme cirkel. Hvorfor Aktæon? Fordi den androgyne unge jæger, ligesom den halvnøgne Adonis, henviser til tempelriddernes hemmelige guddom kaldet Baphomet, et hedensk idol fra den tidlige middelalder, der symbolsk vier dualismer som mand og kvinde, godhed og ondskab, mening og tomhed. Samleren hvisker navnet ærefrygtigt: „Baphomet“. Og fortsætter: „en androgyn dæmon... det udefinerbares princip... som strider mod tiden.“ I centrum for skandalen står altså afbildningen af en for tempelridderne symbolsk skikkelse, der modsætter sig både køn og alder. Ja, som oven i købet inkarnerer det, der ikke lader sig definere. Hvilket må siges at udgøre en blindgyde for samlerens utrættelige forsøg på at reducere affærens tolkningsmuligheder. Dog overser han en detalje. Netop som han forlader rummet, sætter Baphomet i bevægelse. Skikkelsen er stadig livløs som de øvrige modeller – men noget udenfor kroppen har sat den i rotation om sin egen akse, som et statueret eksempel, der trods sin tavshed synes at underforstå et budskab; hængt til skue og dømt til cirklens genkommende mønster som den eneste undtagelse i stenstøtternes rige. Repræsentanten for det udefinerbare, kønsløse og tidsløse bevæger sig gennem tiden, men uforanderligt. der os til udgangen, gennem huset og de nu spredte, frit gestikulerende modeller, bekræfter hans sidste ord, at kun ceremoniens isolerede (og dermed meningsløse) gesti bliver tilbage. Forsøgene på at udlede mening fra tableauernes øjeblikkeligt forstummede kroppe var forgæves. Vi efterlades med ren form. Åbningsindstillingen i L’hypothése du tableau volé, og dermed den tredje af de scener, der eksplicit tematiserer rumligheden, viser en parisisk gade, der i mellemgrunden blokeres af en forbløffende og enorm murflade, som når tredje sals højde. Foran den udbreder et træ sine nøgne grene nærmest symmetrisk. Som var muren et lærred. Der er noget monolitisk over muren, som i sin vælde omdanner gaden til en blind vej. Og strækningen bag muren til et sted, der for så vidt som det er skjult og ukendt, kunne rumme hvad-somhelst. Som var muren en hentydning til Kubricks berømte og ligeså uforklarede, sorte monolit, der for flere fortolkere udøver et billedforbud midt i den amerikanske mesters ellers mest billedmættede Symbolernes villa Tilbage på kontoret erkender samleren sit nederlag. Før han le- 29 værk, Rumrejsen år 2001 (1968). Der er uomtvisteligt langt fra Ruiz til Kubrick – både i geografi, budget og filosofi – men funktionen af dette indledende, visuelle enigma synes at være den samme: At nægte mennesket dets stædige søgen og meningsdannelse – som ellers udgør handlingsgangen i begge film. På lydsiden underbygges dette i L’hypothèse af den prosaiske trafikstøj, som kommer igen under rulleteksterne, og således danner en ramme af realisme om villabesøgets teatralske messe. Krystalbilleder At entrere fiktionen er som at entrere en villa fuld af symboler. 30 Det er en indtræden i den tvangsneurotiske meningsdannelse. Og i denne neurose ænser man knap de enestående filmbilleder, der lykkes med at vise eller endda tænke – i den udstrækning billeder kan tænke – selve rumlighedens faktum. Rummet, der tænker sin rumlighed, er den instans, der går forud for tidens gang. Et sådant øjeblik er en uropførsel af rummet. Tiden er blot dets evige genkomst. Daniel Flendt Dreesen, f. 1986, er redaktør på Krystalbilleder og Forlaget Virkelig. Bor i København. Film L’Hypothèse du tableau volé, Raúl Ruiz, 1978, Blaq Out Litteratur Poetics of Cinema, Raúl Ruiz, 1995, Dis Voir • Tableax vivants. Essais critiques 1936-1983, Pierre Klossowski, 2001, Le Promeneur Transformationer af virkeligheden Tidens cirkler og antydningen af en ny humanisme hos Carlos Reygadas Mexicanske Carlos Reygadas er garant for langsomme og mystiske film befolket af indelukkede, utilnærmelige karakterer. Og så er han kendt som et enfant terrible, der overrasker sit publikum med eksplicit sex, øjeblikke af splatteragtig vold og fuldkommen uforklarlige begivenheder og situationer. Det lyder som den typiske opskrift på kunstfilm og som en effektiv måde at forhøje en kunstfilms ellers noget uanselige PR-værdi på. Men der er noget ved Reygadas’ film, som ikke bare kan reduceres til den slags billige tricks. Filmenes særegne tempo er på én gang dvælende og fremadskridende, og det skaber en speciel fornemmelse af deres tidslighed, som medfører anderledes relationer mellem filmenes karakterer og den virkelighed, de befinder sig i. Reygadas’ film er Transformationer af virkeligheden Af MATTIAS BLICHER 31 underligt virkelige og nærmest håndgribelige. Man føler sig først frem og føler så efter, når man ser en Reygadas-film. Jeg så min første Reygadas-film for otte år siden i en skotsk biograf. Det var imidlertid ikke Reygadas’ debut, men derimod hans anden spillefilm, Battle in Heaven (2005), jeg så. Bagefter var Reygadas tilstede for at svare på spørgsmål fra salen sammen med den unge og kønne amatørskuespiller Anapola Mushkadiz, der spiller Ana Krystalbilleder i filmen. Hvad Reygadas sagde, husker jeg ikke nøjagtigt. Jeg hu- 32 sker dog en ældre herre, der fra en plads bagerst i salen konstant blev ved med at spørge ind til inspirationen fra det russiske ikon Andrej Tarkovskij, og Reygadas svarede vist lidt modvilligt på det. Jeg kedede mig en smule og var mere optaget af at iagttage unge Anapolas opførsel. Jeg havde trods alt lige sammen med resten af salen set hende have (eksplicit) sex med den noget ældre og overvægtige Marcos, ja, filmen begyndte og sluttede sågar med, at hun gav ham et blowjob, og nu stod hun så helt uberørt dér. Det er dog ikke Anapola, eller Ana, som jeg tænker på, når jeg forsøger at genkalde mig filmen, men derimod hovedkarakteren Marcos. Han er med sin udtryksløse fremtoning og ordknappe adfærd gådefuldt dragende. Ikke fordi man i glimt får et indblik i et drama og en personlighed, der lurer under overfladen, men fordi han er fuldstændig umulig at afkode. Hule symboler Marcos er en underbetalt chauffør for en general i det mexicanske militær, og – formentlig for at få en løsesum, hvilket er forholdsvis udbredt i Mexico – har Marcos og kone kidnappet en bekendts spædbarn, der er omkommet i virakken. Kidnapningen ligger imidlertid før, vi får syn for sagen. Da vi træder ind i filmen, er det allerede gået galt for Marcos, og vi overværer, hvordan han på ekstrem vis tackler situationen. Resultatet bliver, at Marcos til sidst i filmen er faldet om med en blodplettet hætte over hovedet, som han er blevet iført efter at have sluttet sig til en pilgrimsvandring imod Basilica de Santa Maria de Guadalupe i Mexico City. Før vandringen har han spontant og brutalt dræbt generalens datter, Ana, med en machete, efter hun rådede ham til at melde sig selv til politiet, da han betroede hende hemmeligheden om den mislykkede kidnapning og det døde spædbarn. Og nærmere kan man ikke komme handlingen i filmen. Man er næsten helt afskåret fra den psykologiske kausalitet, der normalt driver filmkarakterer. Om drabet skyldes misundelse og jalousi, frustration over sin egen afmægtige situation, et ønske om at blive opdaget og straffet eller noget helt fjerde, står aldrig klart, og ligeledes er det uklart, om Marcos’ spontane pilgrimsfærd skyldes anger, et åndeligt kald eller et resignerende kollaps fremkaldt af presset fra samfundets normer og værdier. andre film. Reygadas bruger udelukkende amatører, og han foretrækker så lidt skuespil som muligt. Indimellem resulterer det i noget næsten udtryksløst, hvor replikkerne fremsiges sjælløst, mens gestikken er monoton som en dukkes. Andre gange er det mere følelsesfuldt. Konstant fornemmes en underliggende passivitet dog. Karaktererne handler og agerer ikke som i andre film. De registrerer og føler nærmere den verden, der omgiver dem. Det står imidlertid klart, at Battle in Heaven ikke er som Reygadas’ tre andre film. Han har i et interview kaldt den sit problembarn, hvilket hænger sammen med, at den rummer en lang række sammenstillinger, der skaber en ironisk selvbevidst tilgang til klassiske symboler og den konventionelle fortælleform på film. Med Battle in Heaven ønsker Reygadas ikke bare at pege på en alternativ filmform, der kan udtrykke noget helt andet end de konventionelle karakterbårne film, men simpelthen at kortslutte den normale måde at opleve film på. Ved gensyn er det tydeligt, at Battle in Heaven er mere aggressiv i sit udtryk end Reygadas’ andre film, og en del af Transformationer af virkeligheden På det punkt adskiller Battle in Heaven sig ikke fra Reygadas’ 33 grunden til Marcos’ mystiske uafkodelighed skyldes altså ikke bare Marcos selv, men også et filmisk udtryk, der både modsætter sig og angriber den måde, vi normalt afkoder film på. Overordnet set er der noget ved Reygadas’ filmsprog, der modsætter sig det tydelige og det umiddelbart forklarlige. Rejsen, eller måske nærmere flugten, mod basilikaen, som Marcos begiver sig ud på, er netop i sig selv et eksempel på Reygadas’ anKrystalbilleder strengte forhold til det konventionelle filmsprog. Marcos bevæger 34 sig før pilgrimsfærden ind i en tåge på en mark. Efter noget tid er han kommet op på et højdedrag, og tågen er lettet. Ved siden af ham står et kors. Efter Marcos har nået basilikaen og ligger livløs på jorden, klippes der til en stor kirkeklokke. I begyndelsen og slutningen af filmen ses et enormt mexicansk flag blive hejst op og ned. Den meget tydelige symbolik bevirker endvidere, at mindre objekter og detaljer også får et symbolsk skær. I metroen taber Marcos sine briller, og de går i stykker. På pilgrimsfærden får han en hætte over hovedet og mister fuldstændig udsynet. Symbolikken kæder den nationale identitet, katolicismen og (klar)synet sammen på en sådan måde, at publikum tilskyndes til på den ene side at opfatte Marcos’ fysiske rejse imod basilikaen som en åndelig rejse eller en form for erkendelsesproces, og på den anden side tales der med så store symboler, at fokus flyttes fra symbolernes relation til karakteren og over på symbolerne selv. Den uforløste slutning på Marcos’ rejse skal ikke blot opfattes som det endelige dødsstød til en klodset, tung og træt symbolik og derved som en kommentar til religionen som en forældet og meningsløs institution. Det ironiske og selvbevidste bruges snarere til at skabe en associativ struktur, som bryder med det ligefremme handlingsforløb, og som giver filmens råhed og vildskab en umiddelbar prægnans. Forskellige bikarakterer – heriblandt Ana – taler direkte til kameraet, hvorved man bliver i tvivl om, hvorvidt Battle in Heaven. 2005. DVD: Tartan man ser scenen gennem Marcos’ øjne, eller om hun vitterligt taler til publikum. Denne verfremdungsteknik forstærkes yderligere af forskellige sammenstillinger: I metroen sælger Marcos’ kone trædukker, og det er således svært ikke at tænke på Marcos og kone, da fokus fastholdes på et trædukkepar til salg; senere står Marcos på en tankstation, mens tonerne af Johan Sebastian Bach blandes med motortomgang – en helt igennem særegen blanding af industriel støj og religiøst inspireret barokmusik. En kritisk refleksion Krystalbilleder over forholdet mellem individet og størrelser som religion, social 36 ulighed, død, national identitet og begær, og over filmens form og sprog, muliggøres, men det er en struktur, som kommer under pres. Publikum har svært ved at bygge bro mellem hovedkarakteren og de tematiske spor, da filmen stiller skarpt på selve den traditionelle symbolik, og på den måde ofte lader den overskygge de relationer, som ellers gør symbolikken betydende. Derved anfægtes også symbolernes repræsentationsværdi, da der skabes en spænding mellem det at repræsentere mening og det at skabe mening. En del af det klassiske filmsprogs fundament, og en i det hele taget traditionel måde at repræsentere og reproducere mening på, destabiliseres. Den subjektivitet, som burde træde frem og blive tilgængelig i mødet med det symbolske, frastødes af symbolikken og dens tilknytning til det klassiske filmsprogs ofte entydige fokus på karakterernes indre psykologiske bevægelser. Filmkunsten er ikke litterær Opgøret med den symbolske repræsentation er et fundamentalt opgør med, hvad Reygadas opfatter som en litterær dominans over filmmediet. I et interview siger han: „Når jeg angriber repræsentation på film, taler jeg om problemet med at forsøge at oversætte litteratur til film – alt reduceres til den laveste fællesnævner, til hvad det er meningen, det skal være, og ikke hvad det er. (…) Virkeligheden har så mange ting at tilbyde, ting som man aldrig var nået frem til med sin egen forestillingsevne.“ Og han uddyber om filmens forhold til virkeligheden: „Kameraet er en tragt, der indfanger virkeligheden. Jeg er tilhænger af naturlige locations, af at arbejde med ikke-skuespillere. De ti bud, det danske filmkollektiv Dogme 95 opsatte, peger i retning af nogle dybtliggende sandheder, selvom de kan synes fjollede for nogle mennesker. Ideen om ikke at tilføre noget som helst til settet, som ikke allerede er tilstede, giver utrolig meget mening for mig. Alt, hvad de siger, er: Lad filmen transmittere synets kraft, lydens kraft, følelsens tere litterære narrativer, der udspiller sig inde i paphuse.“ Reygadas ønsker i sidste instans ikke, at filmen skal repræsentere litterære fortællinger, da det udelukker virkeligheden, og selvom filmen altså transmitterer virkelighedens indtryk, så er det stadig virkeligheden, der er udgangspunktet for den type film, han vægter højest. Det er svært ikke at kategorisere Reygadas som en realist med sådanne udtalelser, og han har da også flere gange i interviews vedkendt sig en inspiration fra den italienske neorealist Roberto Rossellini. Rossellini er dog blot en af de instruktører, som han nævner som inspirationskilde, og så er vi tilbage ved den gamle mand bagerst i salen, der spørger ind til, hvem Reygadas er inspireret af. Robert Bresson, Carl Th. Dreyer og netop Andrej Tarkovskij har Reygadas også nævnt som inspirationskilder. Fælles for de fire instruktører – i Rossellinis tilfælde dog først i de senere film – er ikke en særlig realisme, men derimod nærmere en form for spiritualitet. Der har været en tendens i anmeldelser og Transformationer af virkeligheden kraft og det at være til i den verden, vi lever i, i stedet for at repræsen- 37 den øvrige reception af Reygadas’ film til at opfatte filmene som styret af en uforklarlig, gådefuld spiritualitet, at forstå dem i lyset af ovenstående inspirationskilder og samtidig se helt eller delvist bort fra Reygadas’ egne udtalelser om virkeligheden. Og det kan virke mærkeligt set i lyset af, at han ikke selv taler om mystisk spiritualitet, når han beskriver sine film, men derimod om forholdet til virkeligheden og modstanden imod den konventionelle film. Umiddelbart burde inspirationen fra de fire store filmmestre nok Krystalbilleder nærmere klarlægges ud fra Reygadas’ realisme end ud fra hvad, 38 man er blevet enige om, er fælles for de fire instruktørers film, og i forlængelse heraf burde man nok i første omgang koncentrere sig om Reygadas’ realisme frem for at kategorisere det mystiske som en uforklarlig spiritualitet. På sin vis kan man definere Reygadas’ film som udsprunget af en klassisk spænding mellem krop og ånd, der holder publikum udspændt mellem en form for intellektuel vildrede og sanselig beruselse, hvad enten det er betagende, kontemplative, smukke, frastødende, chokerende eller ophidsende indstillinger og scener. Men om spændingen skyldes en stræben efter en udefinerbar spiritualitet, når Reygadas samtidig taler om, at filmen skal optage virkeligheden i mere end en forstand, er måske mere tvivlsomt. I scener, hvor man umiddelbart kunne argumentere for, at Reygadas forlader en form for fysisk virkelighed, eller hvor noget mirakuløst indtræffer og påvirker den fysiske virkelighed, betones den menneskelige krop dog i overraskende grad, hvilket indikerer, at Reygadas i hvert fald ikke abonnerer på forestillingen om kroppen og åndens dualisme i klassisk forstand. Hvis vi igen vender blikket mod Battle in Heaven, er der også noget andet på spil udover opgøret med den litterære film. Det er især sexscenerne, der viser en særlig filmisk brug af kroppen og præsenterer os for en anden slags tid. De to blowjob-scener passer ikke ind i resten af filmens handlingsforløb, de udgør i stedet en ramme om filmens handling, dens begyndelse og slutning. Battle in Heaven. 2005. DVD: Tartan Stigmatiserede kroppe Det er dog ikke bare det, at scenerne falder uden for den kronologiske orden, der gør, at de stikker ud i forhold til resten af filmen. Kameraet bevæger sig i disse scener med en rolig, nærmest vægtløs, elegance og synes observerende i forhold til den mere rå håndholdte stil eller de statistiske indstillinger, der præger resten af filmen. Samtidig forekommer rummet omkring Ana og Marcos uden egentlig dybde, ja nærmest abstrakt, og scenerne består af Krystalbilleder indstillinger, der er beskåret på en måde, så man til tider er for tæt 40 på eller i en vinkel, hvor man ikke kan se, hvad der foregår. Lidt firkantet formuleret så foreslår scenerne en anderledes sammenhæng mellem form og indhold, som ikke beror på repræsentation og afkodning, men derimod på personernes, tingenes og fænomenernes sanselige kvaliteter. Ved beskæringer, og ved at gå ekstra tæt på, fremhæves detaljer og teksturer, og det inviterer tilskueren til at opleve og sanse billedet på en anderledes måde. Perceptionen er spændt ud mellem at betragte og sanse former og indstillinger, hvor det figurative er mindre fremtrædende til fordel for teksturer og andre overfladekvaliteter. Det skaber et mere kropsligt og sanseligt forhold til filmlærredet og dermed en anderledes filmoplevelse end den gængse. Dynamikken mellem det figurative og det formløse eller formopløste er endnu tydeligere i to andre sexscener i midten af filmen. Marcos har sex med sin endnu mere overvægtige kone Berta, og der skabes med nærbilleder et helt særligt indtryk af kroppene som konturløst kød. Parret vises aldrig i total, mens de har sex, så man er overladt til at iagttage de beskårne, overvægtige kroppe. Fedmen som en visuel og fysisk overskridelse af den enkelte indstilling mindsker dybden i billedet og gør det svært at opfatte formerne særskilt, hvorved seancen får et skær af en oppustet overmodenhed. De delvist formløse, beskårne kroppe udtrykker en form for forgængelighed – et svulmet forfald – midt i selve undfangelsen. Disse billeder sammenstilles med et maleri af Jesus med et blødende sår i maven. Umiddelbart skabes der en modstilling mellem nydelse og lidelse, men med nærbilleder af Jesu ansigt og torso beskæres Jesu legeme, og modstillingen består således ikke bare i lidelse overfor nydelse, men også i Jesu groteske krop over for den uanstændige krop. I en kultur som den mexicanske, der vægter åndelighed, er det paradoksalt, at kroppen kan fungere som et stigma. Men selve forestillingen om den stigmatiserede krop stammer fra religionen, hvorfor der ikke er tale om en syndig kropskultur, men nærmere om hvordan de forestillinger, som delvist er udsprunget af religionen, fungerer kulturelt og sociologisk i et moderne samfund. På den måde inddrages tilskuerens eget værdisæt og egne normer, da en eventuel indledningsvis afsky over for Marcos og Bertas samleje kædes sammen med stigmatisering som et kulturelt fænomen. ner en dyb kontrast til Marcos og Bertas svulmende, fragmenterede eskapader. Kamerabevægelserne er her i stedet glidende og lette som i blowjob-scenerne, og totalbilleder af Marcos og Ana i profil, og nærbilleder af kønsorganer og andre kropsdele, gør, at tilskueren opfordres til at fokusere på visuelle og grafiske sammenhænge mellem indstillingerne, uanset om der er et helt klart genkendeligt figurativt motiv eller ikke. Det skaber en mere dynamisk oplevelsesform, hvor orienteringen i forhold til billedets overflade og grafiske kvaliteter, og opfattelsen af billedet som et udtryk for noget figurativt, glider over i hinanden – i modsætning til den tidligere nævnte sammenstillingsteknik. Midtvejs i sexscenen foretages en cirkulær tracking, der bevæger sig roligt væk fra Ana og Marcos, ud af et vindue, svæver rundt i en baggård og tilbage til værelset igen, hvorefter der klippes til en totalindstilling, hvor man ser dem ovenfra ligge side om side. Den cirkulære tracking giver fornemmelsen af tid, der går, og den ønsker måske endda at antyde selve tiden. Det cirkulære som en fi- Transformationer af virkeligheden Filmens anden sexscene, hvor Marcos og Ana har samleje, dan- 41 gur, der skulptureres af kameraets bevægelse, indkapsler det øjeblik Marcos har med Ana, og på sin vis spejler det i forlængelse heraf blowjob-scenernes rammefunktion i forhold til resten af filmen, da både den cirkulære tracking og rammen har en omsluttende struktur. Vi overværer altså ikke bare en udfoldelse af kroppes materielle kvaliteter, den særlige subjektive tid får også en særlig rumlig karakter, som synes at hænge sammen med den tidslige ordning af Krystalbilleder filmens begivenheder. 42 På den måde præsenteres to forskellige tider: En form for cyklisk tid og en kronologisk fremadskridende tid, og den kamp, som filmens titel refererer til, kan således siges at udspille sig mellem disse to tider. Visualiteten spiller i den forbindelse en central rolle. Ved enten at sammenstille et figurativt motiv med halvabstrakte nærbilleder, eller ved at lade et figurativt fokus glide over i overfladeteksturer, åbnes der for, at de forskellige tider får en rumlig tilstedeværelse, og for at rummet og rummets fysiske materiale tilsvarende præges af de forskellige tider. Man kan næsten tale om, at en sanselig erfaring af tiderne bliver mulig. Karakterernes tilstedeværelse bliver som en konsekvens heraf til en del af et dynamisk og fleksibelt forhold mellem de tidslige og rumlige forhold, og dette spændingsfelt skaber nogle anderledes rammer for subjektiviteten, som først og fremmest betyder, at den ikke er begrænset til ét individ. Den er snarere noget, der overstiger individet og individualiteten, men samtidig afspejler denne bevægelse væk fra individualiteten og så den kampzone, som er filmens drivkraft. Frigjort subjektivitet Kampen synes altså ikke at være en klassisk dualistisk spænding, som titlen ellers kunne antyde, og hvis Reygadas opererer med en form for metafysik i sin realisme, så er kroppen en vigtig bestanddel af den. Kampen står snarere mellem to måder at være til på; Stellet Licht. 2007. DVD: Tartan eller rettere to måder at være til i verden på. Det er dog også to måder, der synes beslægtede, men samtidig uforenelige. Reygadas vil væk fra den stramme kronologiske tids rationalitet og kausalitet, da disse faktorer begrænser menneskets erfaringsmåder og forvrænger menneskesynet. Det kommer han ikke helt i Battle in Heaven. Her udlægges konsekvenserne af aktivt at ville tilpasse sit liv efter den historiske tids krav om fremadskridende kausalitet midt i en moderne storby som Krystalbilleder voldelige og selvdestruktive, hvor alternativet til den tilværelse er 44 helt at høre op med at leve. Om slutningen skal forstås sådan, at Marcos begår selvmord, er i sidste ende ligegyldigt, da resultatet er det samme uanset hvad. I Reygadas’ tredje film Stellet Licht (2007) får det cykliske modus mere plads – både i form af cirkulerende kamerabevægelser og selve den tid, handlingsforløbet udspiller sig i. Stellet Licht, Reygadas’ vel nok mest stringente og strammest forløste film, handler om utroskab i et mennonitsamfund. Filmen er kraftigt inspireret af Carl Th. Dreyers Ordet (1955), og Stellet Licht citerer på flere måder Dreyers hovedværk direkte såsom ved brugen af bestemte narrative elementer, karakterernes navne og ikke mindst begravelsesscenen, hvor interiøret næsten er identisk med det i Ordet. Handlingen er dog ikke helt lig Ordets. Hovedkarakteren Johan (hos Dreyer, Johannes) har en affære med Marianne, men de beslutter sig for at gøre en ende på deres sidespring. I et samfund, hvor utroskab er ligeså syndigt som skilsmisse, er en sådan affære skrap kost. Efter affæren er slut, omkommer Johans kone Esther ved et slagtilfælde under et heftigt regnskyl. Måske af sorg over, at Johan er ulykkelig i deres ægteskab. Måske for at give Johan muligheden for at skabe sig det liv, han ønsker sig med Marianne. Også på et mere umiddelbart plan adskiller Stellet Licht sig fra Ordet. Den er eksempelvis i farver, hvilket er af stor betydning for de atmosfæriske perspektiver, som minder om landskabsmalerier, og som er gennemgående for Reygadas’ film, og så sker den mirakuløse genopstandelse i Stellet Licht ikke ved, at Johan beordrer Esther til at rejse sig fra de døde, som Johannes gør det i Ordet. Genopstandelsen sker, efter Marianne har kysset Esther på munden, mens hun ligger i kisten. Kroppen og kødet betones i en situation, hvor det rent metafysiske ellers burde dominere, og det gør, at Reygadas’ slutning ikke bare kan ses som et udtryk for en metafysisk religiøsitet. Hvis der overhovedet er noget metafysisk på spil, går det paradoksalt nok igennem en fysisk kropslig kontakt mellem to mennesker – en form for kropsligt, intersubjektivt rum, hvilket står i dyb kontrast til det mere isolerede og enkeltstående mirakel i Ordet. Dette rum etableres tidligere i filmen. Da Johan har samleje med Marianne, er det ikke lige så eksplicit skildret som i Reygadas’ andre film. Scenen består også af beskårne kroppe og nærbilleder, men kameraet har en anden funktion. Det er ikke som sådan tabubelagt mellem personer fra forskellige sociale klasser, der er i fokus. Det er i stedet den skam og skyld, som utroskab medfører i et stærkt religiøst samfund. Fra en kameravinkel, der umiddelbart kan ses som et udtryk for Johans perspektiv, simuleres en penetrerende bevægelse ved, at kameraet bevæger sig frem og tilbage i forhold til Mariannes ansigt, men det betyder samtidig, at vi bogstavelig talt kommer til at se ned på Marianne. Det er svært ikke at tillægge vinklen en form for dominans, men det dominerende knytter sig ikke som sådan til kønsroller eller en magt i deres indbyrdes forhold. Ved at lade kameraet træde i stedet for Johans blik bliver det penetrerende til en åbning af et intimt og privat øjeblik for en andens blik. Et rum for en almen subjektivitet, der både rummer individets forbudte nydelse og fællesskabets dominerende og fordømmende moral. På samme måde som det cykliske kan ses som et brud med den lineære films kausale karakterpsykologi, overskrider Reygadas også den enkelte, autonome subjektivitet i sin betoning af individets forbindelse til verden og til en bred humanisme. Begge Transformationer af virkeligheden sex mellem overvægtige mennesker, mellem ung og gammel eller 45 disse brud fremstår som ganske naturlige træk, når man påtænker instruktørens filmpoetiske ståsted: At filmkunsten ikke må anskues og praktiseres litterært. Sprogets grænse Post Tenebras Lux (2012), som indbragte Reygadas prisen som bedste instruktør ved Cannes filmfestival i 2012, er en forfinelse af Krystalbilleder filmen som frigjort af litteraturen og en intensivering af en subjek- 46 tivitet løsrevet fra karakterer. Filmens begyndelse er blevet fremhævet for sin betagende og smukke skildring af en lille pige, der vandrer alene rundt på en mark blandt hunde, heste og køer i aftenskumringen, og den bliver af mange betegnet som gådefuld og enigmatisk. Stemningen balancerer da også mellem at være pirrende og faretruende, men den giver sproget en central plads. Den lille pige, der i øvrigt er Reygadas’ egen datter, peger på dyrene og navngiver dem, og derved erfarer hun, at hun er anderledes end dem; at hun med sin bevidsthed er i stand til at løsrive sig fra omgivelserne. En gryende verden åbner sig for hendes øjne, men det betyder samtidig en afsked med det velkendte. Mørket sænker sig, og kun lyn lyser momentvis omgivelserne op. Men selvom pigens erkendelse af sin egen eksistens er blevet hyldet som en fantastisk åbningsscene, så er det imidlertid ikke filmens begyndelse. Inden da ses en ukendt mand, væltet omkuld i en strandkant, råbe desperat, som om nogen truer ham. Scenen er i sort hvid og uden lyd. Samtidig toner et sort felt i et øjeblik frem over mandens mund, idet han råber. Manden er gjort lyd- og ordløs. Han har ingen mulighed for at udtrykke sig. Et grynet nærbillede af hans mund – et sort hul – er det sidste, man ser, inden der klippes væk. Modsætningerne mellem de to scener er med til at understrege sprogets centrale plads. Det er sproget, der gør et menneske til et menneske, og det er på grænsen til sproget, i sprogets randområde, at eksistensen og døden erfares. Filmen handler da også helt eksplicit om død, men Post Tenebras Lux er endnu sværere at give et handlingsreferat af end Reygadas’ andre film. I filmens centrum er en familie, der bor i et tæt forhold til naturen, men drømme og fantasier blandes med virkeligheden på en sådan måde, at man ikke kan frasortere de virkelige hændelser fra de imaginære. Mellem drømmeri og virkelighed udfolder filmen en række grusomme, dragende og æstetisk pirrende scenarier, der, snarere en motiverede handlingsforløb, har karakter af associative og løst forbundne tilfældigheder. Og midt i denne splittelse mellem en håndgribelig og abstrakt verden følger vi den lille tilflytterfamilie, hvis liv undergår skæbnens lunefulde spil. Denne splittelse synes dog også at påvirke den måde, interiørog eksteriørscener fremstår på. Alle udendørsscener er filmet med en speciel linse, der på overrumplende vis afrunder og slører billemodsætning mellem interiør og eksteriør, og ifølge Reygadas skal effekten ses som et udtryk for en genfortolkning af billedet: „Hvis man vil se, hvordan ting i virkeligheden ser ud, så kan man bare se på dem med sine egne øjne, men hvis man er klar til at se en film eller et maleri – eller at male noget eller filme noget – så kan man ligeså godt genfortolke de billeder for at gøre dem mere relative, for at få dem til at afbilde noget andet end det, som vi er så vant til at forbinde dem med.“ Reygadas gentager ønsket om at transformere virkelighedens materiale, og at det snarere er maleriet end litteraturen, der er filmens ligemand. Men det er samtidig værd at notere sig, at Reygadas mener, at en visuel genfortolkning kan sætte virkeligheden i et nyt lys rent filmisk. Det at vende tilbage til noget for at tolke og forstå det på ny kan skabe nye erfaringer og erkendelser. Den specielle effekt, der skaber et cirkelmotiv, er altså en måde at iværksætte en Transformationer af virkeligheden dets kanter, mens billedets centrum står skarpt. Det skaber en klar 47 erkendelsesproces på, som aldrig kan forstås som fuldendt. Det er altid muligt at vende tilbage og erfare og forstå det velkendte på nye måder, og det cykliske sættes på den måde i forbindelse med en slags revitalisering. Det særlige eksteriørbillede, som man støder på i Post Tenebras Lux, er dog ikke bare en genfortolkning og bearbejdning, det er også et billede på selve det genfortolkende, på omformningen af den virkelighedstro repræsentation, hvilket i mere udtalt grad deler opmærksomheden mellem repræsentatioKrystalbilleder nen og de rent grafiske kvaliteter, end tilfældet er for visualiteten 48 i Reygadas’ andre film. Herved opstår en tydelig visuel selvrefleksivitet i kraft af, at billedets kant insisterer på at betragtes som levende grafik. Billedets selvrefererende karakter spejler dermed den genfortolkende og omformende proces ved konstant at lade filmoplevelsen og erfaringen vende tilbage til billedets formalistiske kvaliteter, der samtidig udgør den repræsenterede virkeligheds ramme. Billedet indeholder en spænding, som kræver en særlig mobil oplevelsesform. Øjeblikkets transcendens Og det er her, at filmmediet og Reygadas’ film i særdeleshed kan noget specielt. Den vestlige distancering og løsrivelse fra omverdenen skaber individer, der er i fare for at ende i åndelig isolation og (kropslig) fremmedgørelse, og derfor forsøger Reygadas at sammentænke eller sammenføre de to størrelser. Han tænker altså mennesket som en helhed, hvor fornuft, følelser, krop og sanser ikke er så skarpt adskilte, som i den klassiske vestlige tænkning af ånden som en modsætning til kroppen. Ligeså smuk og betagende den gryende verden åbenbarer sig, når den lille pige udgrænser sig fra den i åbningen af Post Tenebras Lux, ligeså intenst betoner Reygadas nødvendigheden af en opmærksomhed på vores afhængighed af, og forbindelse til, den konkrete virkelighed. Eller måske nærmere: At opholde sig i spændingen mellem autonom Post Tenebras Lux. 2012. DVD: Drakes Avenue selvbevidsthed og sanselig indsmeltning i verden. Derfor vægter Reygadas en sanselighed i sine billeder, hvor det ikke altid er det figurative, der dominerer, og derfor vælger han at ruske op i os med chok af vold, tabubelagt sex og uforklarlige hændelser. Sanserne og følelserne skal aktiveres uden at skulle igennem en klassisk identifikation med en karakterpsykologi for på den måde at skabe et mere umiddelbart forhold mellem billede og tilskuer. Men Reygadas ønsker ikke at sætte tanken ud af kraft. Han ønKrystalbilleder sker blot, at tænkningen skal stå kroppen og sanserne nærmere og 50 afdække forhold mellem dem, som kan føre til nye og anderledes erfaringer og erkendelser. Det er på en måde en anden vidensstruktur, og et andet videnshierarki, end vi er vant til fra den vestlige forherligelse af intellektet og rationaliteten, og det skaber en anderledes form for subjektivitet. Den subjektivitet, som tilskueren møder i Reygadas’ film, har rod i anderledes kulturer, der i højere grad definerer individet ud fra relationen til fællesskabet, og Reygadas begiver sig ud i en filmisk destillering af de elementer, der kan bruges i en kur imod den åndelige armod og den undertrykte krop. Det cykliske synes at omfavne en tidsstruktur, der ikke endegyldigt efterlader og løsriver sig fra det, den passerer, og på den måde tilbyder den en anderledes måde at være til på, som er i overensstemmelse med en mere subjektiv oplevelse af tiden, hvilket er med til at bringe individet ud af sin eksistentielle isolation. Det cykliske bliver på den måde en struktur, eller ligefrem et (med)orkestrerende princip, samtidig med det også optræder som motiv. Der opstår en form for transcendens i de øjeblikke, hvor det cykliske overskrider sig selv som i de cirkulære kamerabevægelser, hvor en tankefigur, der bringer sansningen og tænkningen tæt sammen, opstår. I mødet med disse tankefigurer viger oplevelsen af subjektivitet som et udtryk for individualitet for en subjektivitet, der bringer individet i kontakt med omverdenen. Eksistensen og erkendelsen af den er således ikke et spørgsmål om at distancere sig fra omverdenen ved hjælp af bevidstheden, men mere om at vende tilbage til et udgangspunkt, der dog konstant flytter sig. Det er en dynamisk tænkning, der bevæger sig mellem det konkrete og abstrakte, og det kræver en oplevelsesform, der tilsvarende er i stand til at bevæge sig mellem en overfladeorienteret sanselig visualitet og en figurativ kontemplativ visualitet, med alt hvad det indebærer af tanke og krop. Sandhed bliver en flygtig størrelse, og det betyder, at tabserfaringen står centralt som et grundvilkår. Men der er ikke tale om et virkelighedstab, der afdækker en falskhed. Der er snarere tale om et virkelighedstab, der gør det nødvendigt at erfare og forstå på ny. Et virkelighedstab, der også berører sprogets grænser. Tabet af, eller manglen på, et sprog, som Post Tenebras Lux visualiserer i begyndelsen, kan ses som et sindbillede på den film, der følger efter. Besidder man ikke et sprog, man kan udtrykke sig med, er man afskåret fra omverdenen. Sproget skal følge erfaringen og erkendelsen og ikke omvendt. Navngivningen er en konstant proces. Reygadas’ fire film udgør ikke en fasttømret enhed. Battle in Heaven er netop et problembarn, der truer med at slå benene væk under de ekskursioner, som Reygadas begiver sig ud på i sine andre film. Den mere aggressive stil er ikke kun et resultat af, at instruktøren mere eksplicit forsøger at gøre op med den litterære film i Battle in Heaven, men også et udtryk for, at han giver et anderledes materiale plads til at udfolde sig. Battle in Heaven er den eneste af Reygadas’ film, der foregår i et moderne, urbant miljø, og det kan ses og mærkes. Det cykliske er måske også her både motiv og medorkestrerende princip, men det dominerer ikke filmens tempo og udtryk på samme måde som i de andre film. Den kronologiske fremadskridende tid forfladiger og fortrænger det cykliske til øjeblikke af midlertidig udfrielse eller til filmens margen, hvor det risikerer helt at træde ud af filmens virkelighed og få status af utopisk fantasi og drøm. Denne status afhænger dog af betoningen, og det Transformationer af virkeligheden Exodus 51 virkelighedsfjerne kan ligeså vel anskues som en utopisk kraft, der potentielt kan gribe ind i filmens materiale og opløse de mekanismer, som skaber fremmedgørelsen, den åndelige armod og fastholdelsen af karakterer i eksistentiel isolation. Potentialet består i de tankefigurer, som opstår, og som en kritisk fortolkende bevidsthed kan dechifrere. Afdækningen af det utopiske potentiale, som forankret i en anderledes tidsopfattelse og måde at være til i verden på, synes dog ikke at være noget, som kan Krystalbilleder nå en definitiv afslutning. Det synes snarere at antage karakter af 52 en spænding som i Battle in Heaven eller en konstant proces som i de andre nævnte film, og derfor handler Reygadas’ film også om at skabe et rum for disse udfoldelsesmuligheder – også der, hvor der ikke synes at være plads. Et rum, hvor individualiteten forlades for at gøre plads til en mere almen dynamisk subjektivitet, som ikke er løsrevet fra selve individet. Således peger Reygadas’ film i retning af en slags humanisme med en på én gang krævende og inkluderende filmform, og det gælder ikke blot for filmenes univers, men også for det de fordrer af deres publikum. Tilskueren har et ansvar for at forsøge at finde vej i Reygadas’ film, for det er i selve denne søgen, en del af meningen er gemt. Det betyder dog samtidig, at man må give slip på en konventionel tilgang til film og være åben over for de meget sansemættede, uforudsigelige og ind imellem chokerende passager. Det indebærer ind imellem også, at tilskueren må reflektere over og revurdere egne normer og værdier. Og så er vi endnu engang tilbage ved den ældre herre i biografen, der umiddelbart efter filmen gerne vil vide, hvor meget Tarkovskij har inspireret Reygadas. Efter mørke kommer der som regel lys, men hvis man står i skyggen af store mestre og en stolt tradition, kan det være svært af skinne igennem. Mattias Blicher, f. 1985, er cand.mag. i Moderne kultur og kulturformidling fra Københavns Universitet. Bor i København. Film Battle in Heaven, Carlos Reygadas, 2005, Tartan • Stellet Licht, Carlos Reygadas, 2007, Tartan • Post Tenebras Lux , Carlos Reygadas, 2012, Drakes Avenue Litteratur Interview med Carlos Reygadas på burnaway.org, 19/04/13 af Andrew Alexander • Interview med Carlos Reygadas i BOMB 111/Spring, Film (online magasin) af José Castillo. 53 Transformationer af virkeligheden Krystalbilleder I intuitionens vold To dage med Chantal Akerman i Jerusalem Af LASSE WINTHER JENSEN 54 I fire årtier har den belgiske instruktør Chantal Akerman nydt en helt særlig position inden for verdensfilmen. På den ene side er hun en vanskelig og for mange utilnærmelig filmskaber, hvis film meget sjældent har vakt genklang i noget, der så meget som minder om en bredere offentlighed, men på den anden side er der få andre instruktører, der har formået at give så radikale film så stor udbredelse og samtidig har formået at genopfinde sig selv gang på gang og vinde nyt filmkunstnerisk land årti efter årti. Akerman har lavet revolutionerende eksperimenter i form og tid, som har sat dybe spor i verdensfilmen, og hun har lavet smalle dokumentarfilm, der næsten synes private i deres let maniske udtryk. Hun har lavet dokumentarfilm, eksperimentalfilm, eksperimenterende spillefilm og næsten konventionelle dramaer. Hun påvirkede en hel generation af filmskabere med hovedværket Jeanne Dielman, 23 quai du Commerce, 1080 Bruxelles fra 1975, og siden da har hun begivet sig i den ene uventede retning efter den anden i evig angst for at gentage sig selv – dog uden nogensinde at tabe sin umiskendelige filmiske stemme. Akerman er altid bevidst om at undgå mærkater som ’queer’, ’feminist’ og lignende, der ville være oplagte at påklistre hendes film fra specielt 70’erne. Det eneste, hun lader til at ville identificere sig som, er filmskaber og jøde. Størstedelen af hendes familie blev deporteret til Auschwitz under Holocaust, og kun hendes mor overlevede. Hendes tidlige barndom var præget af en ultraortodoks bedstefar, og indtil hans død levede familien en strengt regelbunden, jødisk tilværelse. Jeg mødte Chantal Akerman over to dage i november 2013, i det Israel, hun føler så stor en tilknytning til, først til en forelæsning på kunstskolen Bezalel, dernæst til et interview under fire øjne og slutteligt til en screening i Jerusalems cinematek af hendes første scenen af den israelske filmskaber Avi Mograbi. Det følgende er en sammenskrivning af de historier, Akerman fortalte under de to dage i Jerusalem, af hendes refleksioner omkring filmkunsten og hendes forhold til sin egen proces og arbejds metode. Akerman er en kunstner, der både i egen person og i sine film giver indtryk af at hengive sig totalt til sin passion og sin intuition. Hendes inspirationskilder er af og til relativt arbitrære, og hun benægter ofte ethvert kendskab til kunst, som hendes egne film har inspireret, og i det hele taget vedkender hun sig meget få kunstneriske strømninger, hvad enten hun selv har startet dem eller har lagt sig i forlængelse af dem i løbet af sin karriere. Snarere end ud fra en trang til at stadfæste holdninger eller kana lisere inspiration, arbejder hun ud fra en intuitiv, indre nødvendighed. Samtidig viser hendes film en gradvis bevægelse fra en streng struktur og en gennemgribende formalisme til et mere og mere frit og bevægeligt filmsprog, og på den vis er det at se udpluk af hendes film siden 1968 præcis som at følge en person fra en spæd I intuitionens vold spillefilm Je, tu, il, elle (1974), efter hvilken hun blev interviewet på 55 og stålsat begyndelse til en moden sikkerhed og et udtryk stort set uden grænser. De tidlige 70’ere og den amerikanske avantgarde Akerman lavede sin første film Saute ma ville som 18-årig i 1968. Det er en ekstremt simpel 12 minutter lang film skudt på 35mm og med hende selv i hovedrollen: En ung pige går ind i sit køkKrystalbilleder ken, roder ud over det hele, rydder op igen og sprænger til sidst sig 56 selv og køkkenet i luften. Med et brag lægges grunden for flere af Akermans troper i første del af hendes œuvre: Kvinden og hendes fangenskab i husets tomme ritualer og køkkenet som radikalt udfoldelsesrum, der determinerer liv og død. Filmen er lavet med tungen i kinden og en fantasifuld omgang med tekniske forhindringer. For eksempel havde den unge Akerman ikke midler til at optage lyd til filmen, så lydsporet består af hendes egen nynnen og fnisen. På lignende vis er filmens abrupte klipning et resultat af, at der kun var råd til at optage 13 minutters film til filmens 12 minutter, hvilket dikterer hele filmens tempo og giver den en råhed, der er helt dens egen. Det er tydeligvis en film lavet af en 18-årig, men en 18-årig med en klar vision. Én inspiration vil Akerman vedkende sig, og det er inspirationen fra Jean-Luc Godard. Som 15-årig så hun Pierrot le Fou (1965) i biografen, og da forstod hun, at film også kunne være poesi, og at de kunne opfylde andre behov end spænding og underholdning. Da hun kom ud af biografen, sagde hun til sig selv, at hun også ville lave film. Og det gik hun i gang med, næsten med det samme. I forbindelse med skabelsen af Saute ma ville, og dens tilknytning til hendes øvrige værk og 70’ernes kunst generelt, går Akerman langt for at understrege, hvor uskolet hun var, da hun lavede sine første filmiske eksperimenter. Hun begyndte på filmskole, men droppede ud efter tre måneder og blev i stedet autodidakt. Under forelæsningen på Bezalel spørges der flere gange til hendes forhold til 70’ernes feministiske kunst, eksempelvis Cindy Shermans fotografier og Martha Roslers Semiotics of the Kitchen, der tydeligvis er dybt inspireret af film som Saute ma ville og andre af Akermans tidlige værker. Akerman svarer, at hun intet som helst anede om kunst på den tid, og til spørgsmålet om hvorvidt det æblemotiv, der ses i Saute ma ville og gentages et par år senere i La Chambre, er en henvisning til syndefaldsmyten, svarer hun karakteristisk: „Nej. Jeg tænkte virkelig ikke på Eva. Jeg spiste bare mange æbler dengang. Jeg ville vise blandingen af liv og død i Saute ma ville. Livet er blandt andet at spise, så i filmen spiser jeg en masse, før jeg begår selvmord. Men jeg tænkte ikke på Eva.“ Det eneste, hun vil vedkende sig, er altså, at mødet med Pierrot le Fou tændte hendes inspiration og hendes lyst til at give et filmisk Den mest formative periode for den tidlige Akerman var hendes ophold i New York i starten af 70’erne. Hun flyttede dertil som 20-årig og stiftede bekendtskab med den spirende nordamerikanske avantgardefilm, hvilket i høj grad blev et vendepunkt for hendes opfattelse af mediet. Igen glider hun af, hvis nogen forsøger at sætte hende i forbindelse med bevægelser, specielt hvis de har at gøre med feminismen. Én vil vide, om hun da slet ikke var påvirket af 70’ernes kropskunst og performance art, for det er i høj grad genrer som disse, en film som Saute ma ville var med til at lægge grunden for, og denne tilsyneladende forbindelse udvikles også i hendes senere film. Akerman benægter imidlertid enhver forbindelse: „Nej, jeg havde intet forhold til det. Da jeg kom til New York i 71, mødte jeg en kvinde, der hedder Babette Mangolte [der senere blev fotograf på Akermans film red.]. Hun tog mig med ind i den eksperimenterende kunstverden. Men selv ikke dengang lavede jeg en kobling mellem den eksperimenterende kunstverden og min egen verden. Men jeg indså, at man kan lave noget med I intuitionens vold udtryk til de ting, der lå hende på sinde. 57 Jeanne Dielman, 23 Quai du Commerce, 1080 Bruxelles. 1975. DVD: The Criterion Collection. en masse spænding uden at fortælle en historie. Som eksempelvis Michael Snow.“ Netop mødet med den canadiske instruktør Michael Snows ultraradikale film La Région Centrale (1971) blev et vendepunkt for den unge Akerman. Filmen er en tre timer lang redigering af 24 timers optagelser fra en bjergregion i Quebec. Optagelserne er udført af en robotarm, der ud fra matematiske algoritmer var præprogrammeret til aldrig at udføre den samme bevægelse to gange. For Akerman var manglen på system i kameraets bevægelser lige så sindsoprivende som plottet i en Hitchcock-film, og samtidig gav filmen hende en fornemmelse for det, der siden skulle blive en besættelse i hendes egne film: Tiden og dens gang. Tiden er det, Akerman respekterer mest og kerer sig mest om. Hun nægtede at lade Bezalel vise et klip fra La Région Centrale, da samtidig ødelægge det unikke billede af tiden, som filmen giver. I forbindelse med snakken om Michael Snow definerer Akerman sit forhold til måden, tiden kan og bør inkorporeres i en film på, og hun formulerer dermed en af sine allermest centrale pointer: „Det vigtigste, vi har i livet, er tid og tidens gang. Og når folk siger til mig, ’åh, vi så en god film, vi mærkede næsten ikke, at tiden gik!’ føler jeg, at tiden blev stjålet fra dem. For de følte den ikke! Når man lytter til musik eller ser film, er det enormt vigtigt at føle tiden gå, for tiden er noget, man får foræret. Man føler, at man lever. Hvis man ser en film og til slut tænker, ’hey, jeg følte slet ikke, at tiden gik,’ så føler jeg virkelig, at man er blevet bestjålet. Når jeg laver en film, så vil jeg have, at folk oplever tiden. Det er enormt vigtigt for mig.“ Tiden er noget, man får foræret. Det er et udsagn der passer på flere filmhistoriske hovedværker og så sandelig også på Akermans egne. I hendes første – og stadig relativt studentikose – spillefilm Je, tu, il, elle fra 1974 føles tiden som en sort-hvid masse, der I intuitionens vold det ville være at gøre vold på en film, der ikke er hendes egen, og 59 D’Est. 1993. DVD: Shellac tynger karakteren (stadig spillet af Akerman selv) mod gulvet i det værelse, hvori det meste af handlingen foregår. Sammen med hende mærker vi tiden, vi ser den gå, mens hun kigger ud af vinduet, mens hun spiser sukker direkte fra posen, og mens hun tager på et apatisk road trip. Selv i filmens afsluttende lesbiske samleje føles tidens taktfaste gang konstant. Det er ofte en lettere tom og diffus tid. En foræring, vi ikke helt ved, hvad vi skal stille op med. Tidens mening, og meningen med tidens gang og dens opdeling i ritualer, bliver først for alvor manifest i Akermans næste film, det epokegørende hovedværk Jeanne Dielman, 23 Quai du Commerce, 1080 Bruxelles. Jeanne Dielman og afskeden med avantgarden Som Avi Mograbi pointerede over for Akerman under deres samman kun er lavet to år efter Je, tu, il, elle, og at den filmskaber, der lavede Jeanne Dielman, kun var 25 år gammel. Jeanne Dielman er en tre timer lang fiktionsfilm om en kvinde (gestaltet i en bemærkelsesværdig præstation af Delphine Seyrig), der lever som husmor og deltidsprostitueret. Vi følger hende over to dage, og det meste af filmen er struktureret omkring hendes huslige ritualer. I lange sekvenser ser vi hende vaske op, gøre rent, skrælle kartofler og opvarte sin apatiske søn. I sig selv er det en radikal tematisering af kvindens rolle og husmorens manisk ritualiserede tilværelse, men mest af alt er filmen et stilistisk mesterstykke. Lige fra framingen af døråbningernes naturlige dybdeperspektiv over det strukturerende element i lyskontakter, der tændes og slukkes, til klipperytmen, der langsomt ændres, som filmen nærmer sig sit voldsomme klimaks, formår Akerman at tage alt det bedste fra avantgarden og sætte det ind i en mere konventionel fiktionsfilms ramme, hvorved hun opnår et nyt og vitalt udtryk. Her mærkes tiden. Her får vi, udhugget i blokke af tid, et indblik i, hvad livet I intuitionens vold tale i cinemateket, er det næsten umuligt at fatte, at Jeanne Diel- 61 består af. „Hvad de fleste kvinder, og også mange mænd, bruger næsten hele deres liv på,“ som Akerman forklarer. Filmen blev efter sin premiere i 1975 opfattet som 70’er-feminismens absolutte hovedværk, men det var andre ting end blot kvindens lod, der oprindeligt inspirerede Akerman. Til Mograbi forklarer hun, at filmen var en sammenfletning af alle de huslige pligter, hun i sin tid havde set sin mor udføre, pligter, der antog mere og Krystalbilleder mere rituel karakter. 62 Akerman mener, at hun, hvis hun havde lavet filmen som 40-årig og ikke som 25-årig, slet ikke ville have været i stand til at huske ritualerne så klart og tydeligt, og hun forklarer, at Jeanne Dielman for hende lige så meget var en måde at fortolke morens Holocausttraume på. De huslige ritualer blev for Akermans mor strukturskabende og en måde at overkomme hverdagen og livet på. Og desuden udgjorde de tomme ritualer en erstatning for de religiøse, jødiske ritualer, der forsvandt, da bedstefaderen døde: „Jeg må sige, at det tog mig enormt mange år at forstå, hvad jeg egentlig gjorde i Jeanne Dielman. Dengang sagde alle, at den handlede om kvindens fremmedgørelse. Men det var aldrig min intention at lave en film om det. Det rituelle er noget, vi har mistet i vores kultur, og det er også det, filmen handler om. For jøderne er tid og ritual noget helt centralt. Selv for de sekulære er det der altid, selvom de ikke ved det. I min familie var det noget, min bedstefar stod for, og i dag savner jeg det enormt meget; denne ritualisering af livet.“ Som sådan kan flere af Akermans film opfattes som ritualiseringer af livet, og i den sammenhæng udgør Jeanne Dielman en hjørnesten. Filmen er baseret på et ekstakt og præcist 90-siders manuskript, hvori samtlige af karakterernes bevægelser står beskrevet. Ifølge Akerman udgør manuskriptet nærmest en selvstændig bog, og hvis Jeanne i filmen flytter et glas på bordet tre centimeter til den ene side, er det, fordi den bevægelse står beskrevet i manu- skriptet. På den måde blev filmen også en ritualsamling for Akerman selv, og overførslen fra manuskript til film blev udført på en måde, der sagtens kan beskrives som rituel. Dermed udgør Jeanne Dielman en absolut kulmination på Akermans tidlige besættelse af tidens udfoldelse og det strukturalistiske filmsprog. Den er et studie i, hvordan tidens gang i sig selv kan fremprovokere en næsten åndeløs spænding, og hvordan tiden i sig selv kan få den mest banale og hverdagslige begivenhed til at fremstå med en voldsomt ladet betydning. Ikke i form af dens symbolkraft, men blot som begivenhed i sig selv, fordi den nu indgår i en sammenhæng, hvor tiden har forrang frem for alt andet og følgelig fremstår som noget enormt værdifuldt. Akermans karriere efter Jeanne Dielman blev i høj grad et forsøg på at vriste sig fri af den strukturalistiske form og på at få ritualerne til at indgå organisk i den måde, de enkelte film bliver skabt og filder fra begyndelsen var hendes kald som filminstruktør. D’Est og den langsomme bevægelse mod et frit sprog Jeanne Dielman og dens lige så fremragende, men langt mere underspillede opfølger Les Rendez-vous d’Anna (1978) markerede Akermans afgørende skridt væk fra den eksperimenterende avantgarde og ind i den (relativt) konventionelle fiktionsfilm. For Akerman er der principielt ikke den store forskel mellem udbyttet af avantgarde og spillefilm, og for at illustrere den pointe, vender hun tilbage til Michael Snow: „Effekten i de to typer film er den samme. Det er ligesom i Snows La Région Centrale. Den er lavet ud fra et nærmest matematisk udgangspunkt. Men effekten af den er noget helt andet. Noget langt mere rørende. Michael Snow kunne ikke forudse den stemning, tilskueren kommer i efter at have set filmen i tre timer. Jeg tror, hans udgangspunkt var et matematisk eksperiment, men han nåede langt længere end det, I intuitionens vold met på. Blandt andet ved at forsøge at inkorporere den intuition, 63 og jeg tror ikke, han som udgangspunkt var klar over, hvor filmen ville føre ham hen.“ Ifølge Akerman er det det samme, der sker i fiktionsfilm. Udgangspunktet kan være nok så kontrolleret, men effekten vil altid være mere eller mindre ude af instruktørens hænder. Derfor var hendes spring til fiktionsfilmen, og springet videre fra Jeanne Dielman og Les Rendez-vous d’Anna, mest af alt et spørgsmål om ikke at sidde fast i en stil, hun følte, hun mestrede til fulde. Dette var Krystalbilleder grunden til, at hendes næste store fiktionsfilm blev en musical, The 64 Golden Eighties (1986). Akermans næste hovedværk lavede hun i 1993. Den fremragende D’Est er på én gang en dokumentarfilm om Østeuropa lige efter murens fald og en fiktion, der udformer sig som en elegi over den del af verden, fra Polen til Rusland, hvor hendes familie oprindeligt stammer fra. Filmen er på én gang statisk og i konstant bevægelse, og på sin vis former den sig som en syntese af alle de Akerman-film, der har ledt op til den. Filmen er dialogløs og består i stedet af en række nedslagspunkter i den østeuropæiske topografi, hvor Akermans kamera tager os med på endeløse travellings langs buskøer, banegårde og biler. Vi ser livets tilfældigheder udspille sig blandt horder af mennesker, og dernæst ser vi en hyperstiliseret opsætning med en stillesiddende husmor i et køkken, en desillusioneret østeuropæisk Jeanne Dielman i et historisk og eksistentielt vadested. Sammenfletningen af motiver, tempi og kamerabevægelser virker aldeles organisk, og hver eneste framing virker nøje udvalgt. Jeg spørger Akerman om, hvordan filmens billedside og rytme blev til, og igen var intuitionen afgørende. De fleste framings og motiver blev valgt øjeblikkeligt. „Vi kørte rundt i vores bil, og når vi så noget, sagde jeg, ’stop her,’ og så optog vi det. Fordi jeg kunne føle noget der,“ forklarer hun om sin metode i D’Est. Desuden havde hun nået et tidspunkt i sit virke, hvor hun næsten følte sig ude over behovet for kontrol og for afgrænsede genrer som fiktion og doku- mentar: „Når man ser en fantastisk fiktionsfilm og for eksempel ser skuespillerne trække vejret, så er det også dokumentar. Men ja, når jeg laver en dokumentarfilm, lader jeg tingene ske, og når jeg laver fiktion, er der færre tilfælde indblandet. Men min metode bliver mere og mere ukontrolleret. Kontrol begynder at irritere mig. Da jeg var ung, kontrollerede jeg alt, men ikke længere.“ Helt ned på idé- og finansieringsplan var D’Est for alvor Akermans vej ind i intuitionen som metode. Filmen blev lavet ganske en passant, mens hun ventede på finansiering til et bestillingsprojekt, hun i forvejen ikke havde noget udgangspunkt til: „En dag kom lederen af MoMA til mig og sagde, ’du har været en indflydelsesrig kunstner, kan du lave en installation til os?’ og jeg anede ikke, hvad en installation var. De kunne ikke finde penge til det, så i stedet lavede jeg D’Est. Senere fandt de pengene, og jeg lavede en installation. Det hele skete ud fra rent instinkt.“ 65 Denne arbejds- og skabelsesmetode tog Akerman efterfølgende I intuitionens vold med til sine fiktionsfilm, først Proust filmatiseringen La Captive (2000) og senest til hendes første fiktionsfilm i 11 år, La folie Almayer fra 2011. Ligesom La Captive er La folie Almayer baseret på et litterært forlæg (Joseph Conrads Almayer’s Folly), og som i tilfældet La Captive er der heller ikke her tale om en stringent filmatisering, men om et litterært forlæg, der talte til noget i Akerman og gav hende et udgangspunkt at arbejde ud fra. Først læste hun Conrads bog, en yderst maskulint fikseret skildring af en kolonialist i Borneos jungle, og da hun efterfølgende ved en tilfældighed så F.W. Murnaus klassiker Tabu (1931) for første gang, var det, som om de to værker sammen talte til hende og inspirerede hende. Der er ikke meget tilbage af forlægget i Akermans Almayer. Conrads karakter Almayer er stadig hovedperson, men hans datter Nina fylder mindst lige så meget, handlingen er flyttet til Cambodja, og fortællingen foregår ikke længere i slutningen af 1800-tallet, men 1950’erne. Men disse ændringer har ikke den store betydning ifølge Akerman. Conrads roman var alligevel mest af alt blot den gnist, der tændte hendes idéer, og i langt mindre grad et litterært forlæg i klassisk forstand. La folie Almayer virker som en total frisættelse af Akermans filmsprog og tematikker. Det på en gang mystiske og skarpe portræt af den martrede Almayer markerer den anden store Akerman-film i træk, hvor en mand spiller en hovedrolle. Modsat sindelaget i henKrystalbilleder des tidlige film føler hun nu ikke længere, at det mest oplagte er at 66 have en kvindelig hovedperson. Som hun siger: „Jo ældre jeg bliver, jo lettere bliver det for mig at lave film om mænd.“ Det mest slående ved filmen er den helt frisatte kamerastil. Hvor en film som D’Est trods sin mobilitet stadig virkede stringent og stilistisk bunden, fremstår La folie Almayer frodig, eventyrlysten og til tider nærmest improviseret. Og det er da også i vid udstrækning tilfældet. Op til ti minutter lange statiske shots afløses af langsomme, indcirklende travellings og – som det største chok i Akerman sammenhæng – fuldstændig frisatte, men mesterligt udførte steadycam-shots af den cambodjanske jungle: „Det er første gang nogensinde, jeg virkelig har brugt naturen i mine film. Men det var alt sammen optaget ud fra mit instinkt. Sådan laver jeg flere og flere film. Jeg er ikke længere bange for udelukkende at være instinktiv i min arbejdsproces. Da jeg lavede en film som Jeanne Dielman, var alt skrevet ned i manuskriptet, det var som at filmatisere en nouveau roman. Men det var sidste gang, jeg arbejdede på den måde. I Almayer var der stort set ikke noget shooting script, og jeg improviserede hele tiden. Til at begynde med lavede jeg kun ét take af hver scene. I laboratoriet frarådede de mig at gøre det [filmen er skudt på super 16 red.], fordi scenen ville gå i vasken, hvis der var noget galt med negativet. Men jeg vidste, at det var sådan, jeg skulle gøre det, for hvis man først filmer to takes, så vil man filme tre og så videre. Og i det hele taget brugte jeg stort set kun first takes i den film.“ La folie Almayer. 2011. DVD: Shellac. Således markerer den arbejdsmetode Akerman brugte til at skabe Almayer den størst mulige kontrast til de kontrollerede og stiliserede film, hun er berømt for. Men filmen er stadig genkendelig som en Chantal Akerman-film, og den viser med al ønskelig tydelighed, at den samme type stemning og filmiske magi kan opstå ved en avantgardefilms uforudsete virkninger og ved en fiktionsfilms intuitive fascination af et fremmed miljø. Filmens højmodernistiske patos, der specielt kommer til udtryk i lange, statiske takes, hvor Krystalbilleder Almayers længsel efter en vildfaren ide om ’Europa’ tydeliggøres, 68 veksler elegant med billederne af junglens flod, der giver mindelser om moderne filmskabere som Apichatpong Weerasethakul og Lisandro Alonso, om end det er en inspiration, Akerman aldrig ville vedkende sig, da hun efter eget udsagn stort set ikke ser nogen nyere film. Det er tydeligt, at Almayer primært er skabt ved klippebordet, hvor de ofte improviserede optagelser er blevet stykket sammen, og filmens helt særlige stemning og rytme er blevet skabt. Først havde Akerman og hendes faste klipper Claire Atherton klippet en udgave på en time og tre kvarter for at imødekomme producernes distributionskrav, men Akerman havde en følelse af, at filmen ikke virkede efter hensigten: „Det var, som om filmen ikke kunne ånde. Så vi klippede mere materiale ind, så den havde tid og rum til at ånde. Da vi så, at filmen føltes for konstrueret, klippede vi den om til en to timer lang udgave. Jeg tænker normalt ikke så meget over at imødekomme producerne i den her sammenhæng, men her gjorde jeg, og det var virkelig dumt, for i den første udgave var filmen helt død. Så glemte vi alt om tidsrammer og lod de enkelte klip ånde ved siden af hinanden. Nu er filmen to timer og syv minutter lang.“ Jeg spørger Akerman, hvad der tilvejebragte denne filmiske frisættelse og tiltro til egen intuition, og hun hæfter sig igen ved Historien, der ofte ligger som en understrøm i selv hendes mest formmæssigt eksperimenterende film: „Jeg følte mig så fri, da jeg lavede den her film. Jeg ved ikke, om det var på grund af varmen. Folk i Cambodja er enormt afslappede. Der var et folkemord i Cambodja ligesom Holocaust, men man kunne slet ikke mærke det på folk. I Israel og Europa er det noget, der tynger stemningen hele tiden, men ikke i Cambodja. Jeg ved ikke, om det er fordi, de er buddhister eller fordi, vi var i et område, der ikke var så påvirket af det. Men deres ro og glæde påvirkede mig meget. Floden og folkene fik mig til at føle mig afslappet.“ At kigge op Det generelle indtryk, når man taler med Akerman, er, at nøglen til hendes kunstneriske triumfer skal findes helt andre steder, end man regner med. Uanset at hendes film kan virke traditionsbevidste og næsten kalkulerede i deres udfoldelse, er de bedste af dem med en blind tiltro til intuitionen og til den måde, hvorpå en anden film, en skuespiller eller et specifikt motiv kan vække Akermans personlige følelser og affekt. Bag Jeanne Dielmans rigide og mekaniske livsførelse ligger der et helt folks traume, og det gør der også i Almayers beåndede naturbilleder og tragiske karakterskildringer, men de to udtryk er fremvundet på to helt forskellige måder. Frembringelsesmåder, der er resultater af ændringer i Chantal Akerman selv og hendes forhold til filmkunsten, som er selve kanalen for hendes intuition. Som udgangspunkt er det svært at komme på en mere sekulær filmskaber end Chantal Akerman, men alligevel er hendes respekt for tiden og for filmen – de to vigtigste konstanter i hendes liv – nærmest af åndelig karakter. I Bezalels auditorium spørger en studerende fra salen om, hvorfor det frontale perspektiv har så stor forrang hos Akerman, når hun filmer sine karakterer: „På grund af Guds andet bud [’Du må ikke skabe idoler og dyrke dem’ red.]. Når man filmer skuespillere forfra, gør man sig fri af afgudsdyrkelse. I intuitionens vold ofte lavet med meget få traditionsfunderede forudsætninger og 69 Når jeg optager, er skuespilleren ’den anden’, og tilskueren er også ’den anden’, så der er ikke nogen afgudsdyrkelse. Kender I det andet bud? I skal være forsigtige, for Israel er ved at miste det. Pas på afgudsdyrkelse.“ Israels ungdom lader ikke til at tage formaningen til videre efterretning denne eftermiddag i Bezalel, men for Akerman er både den respekt og den rituelle gestus, der ligger i det frontale skud af afKrystalbilleder gørende betydning for overhovedet at give mening til filmkunsten. 70 Dagen efter spørger jeg hende – i forlængelse af hendes snak om ritualets vigtighed – om hvorvidt den afritualisering, der sker af filmoplevelsen, når vi i stigende grad ser film på eksempelvis computere i stedet for i biografen, har nogen betydning. „Helt sikkert. Godard har sagt noget smukt. Han har sagt, ’når man sidder i en biograf, kigger man op, når man ser på et tv, kigger man ned.’ Det handler alt sammen om at se op. Man er ikke den samme, når man kigger ned. Når man kigger op, åbner verden sig.“ Der skal fra Krystalbilleder lyde en stor tak til The Screen-Based Arts Department på Bezalel Academy of Arts and Design i Jerusalem for at arrangere interviewet med Chantal Akerman. Lasse Winther Jensen, f. 1986, er redaktør på Krystalbilleder og Ph.d.-stipendiat ved Hebrew University. Bor i Jerusalem. Film Je tu il elle, Chantal Akerman, 1974, The Criterion Collection • Jeanne Dielman, 23 Quai du Commerce, 1080 Bruxelles, Chantal Akerman, 1975, The Criterion Collection • Les Rendez-vouz d’Anna, Chantal Akerman, 1978, The Criterion Collection • D’Est, Chantal Akerman, 1993, Shellac • La Folie Almayer, Chantal Akerman, 2011, Shellac Billeder af verdens svovl Affektiv materialisme i Michael Glawoggers Workingman’s Death. Af KRISTINE SAMSON 71 samfund og økonomi. Produktionen i de vestlige samfund domineres i dag primært af tegn, symboler, billeder og begær, mens de forgangne tiders maskinelle og, ikke mindst, manuelle bearbejdning af materialer – det vi stadigvæk umiddelbart tænker på, når vi hører ordet produktion – i stort omfang er overladt til den tredje verden. Filmkunsten kan på mange måder siges at inkarnere denne tegnproduktion i sin natur, og med denne form for produktion følger det, der er blevet kaldt en „æstetisk refleksion“, en refleksion over den konstante billeddannelse og æstetisering, der pågår i alle samfundets processer. Især for dokumentarfilmens vedkommende kan filmmediet siges at anvende en æstetisk refleksivitet til at iagttage virkelighedens sociale mekanismer. Dette gælder i udpræget grad for østrigeren Michael Glawogger, hvis globaliseringstrilogi (Megacities (1998), Workingman’s Death (2005) og Whore’s Glory (2011)) benytter sig af et særligt æstetise- Billeder af verdens svovl Film- og billedmediet har en særlig plads i skildringen af vore dages rende og nydelsesbetonet billedsprog til at behandle socio-politiske emner som arbejdslivet, storbylivet, prostitution, kriminalitet og diverse former for marginaliserede hverdagsskæbner. På trods af – eller netop på grund af – deres æstetiserende billedsprog kan Glawoggers film læses som visuelle refleksioner over, hvad det er, vi taber, når tegnene tager over, og når materialiteten og alt, der er solidt, fordufter. De dilemmaer, der træder frem Krystalbilleder hos Glawogger, er ikke kun italesat tematisk. Snarere skaber han 72 sine film på en måde, så han æstetisk og formelt får beskueren inddraget i den problematik, der rejser sig i kølvandet på arbejdsmandens gradvise udryddelse. Glawogger bruger således filmmediet som en sofistikeret form for refleksion over æstetikkens og det affektives karakter i den moderne verden. På én gang deltager han i den i Vesten tiltagende tegnproduktion og den immaterielle produktion af arbejde, samtidig med at han med filmenes æstetik og formsprog reflekterer denne udvikling. Glawoggers refleksionsform kan blandt andet undersøges ved at stille spørgsmål til, hvordan filmmediet kan forholde sig til politiske og sociale emner i verden, så længe filmene selv uundgåeligt æstetiserer verden frem for at ændre den. Et svar kunne være, at det, jeg vil betegne som en affektiv materialisme i Glawoggers filmæstetik, rent faktisk kan have et fysisk og konkret forandringspotentiale. At billederne sætter et kødeligt og materielt aftryk. En filmisk form og metode, der kommer tydeligt til udtryk i arbejds-trilogiens anden film Workingman’s Death. Svovl, kul og blod I en scene fra Workingman’s Death følger vi i et nøgternt observerende tracking shot en række arbejdere på vej ned ad et bjerg i Indonesien. De bærer sivkurve fyldt til bristepunktet med svovlstykker og tynges under vægten af deres byrde, imens kurvenes enerverende knirken skaber en art hypnotiserende lydspor til deres arbejdsgang. Det andet kapitel i Workingman’s Death, hvorfra scenen stammer – filmen er inddelt i seks kapitler – følger ikke kun et narrativt spor, der handler om, hvordan det fysiske arbejde udfolder sig i verdens randzoner. Glawogger skaber også et æstetisk virkningsfuldt landskab, hvor såvel lyd som billede aftegner konturer af arbejdets karakter. I det svovlgule bjerglandskab i Indonesien er selve arbejdet ydmygt sammenstillet med naturens virkninger. Svovlen syder, damper og sprutter ud fra bjergvæggene, og det registrerende kamera synes til at begynde med at være fokuseret på denne konstante materielle og æstetiske tilbliven mellem den stabile klippevæg og den pulserende gule svovl. Ligesom vejen ned ad bjerget med svovlen synes at være uendelig, er svovlen, der syder ud af bjerget, en vedvarende kilde til arbejde. Undervejs ned ad bjerget skærer svovlbærernes stier de værdige skue, og således skærer den lokale natur og materialitet et kort øjeblik ind i den globale turismes oplevelsesbetonede tilgang til naturressourcerne. I krydsfeltet opstår flygtige møder og udvekslinger – af materialitet. Svovlbærerne udarbejder souvenirs, turisterne tager billeder; ydelserne forhandles og pengesedler udveksles. I Glawoggers film synes natur, kultur og gensidige udvekslinger at være tæt sammenknyttede. Med kameraet og arbejdernes bare næver graves der helt ned i verdens mangfoldige materialitet. Et andet eksempel er første kapitels ukrainske kulminearbejder, der møjsommeligt har gravet og skrabet sig flere hundrede meter ind i en forladt kulmine for at udvinde et par sække kul om dagen. Tilsvarende synes Glawogger at have rejst til de mest ubegribelige hjørner på kloden for at dokumentere virkningsfulde billeder af Naturens materialer, når de bearbejdes, skæres til, hugges ud, forfines, ja ligefrem æstetiseres, som når svovlarbejderne laver små skulpturer ud af svovlen og sælger dem til turisterne. Billeder af verdens svovl strømme af turister, der er kommet for at observere dette mærk- 73 Krystalbilleder 74 Workingman’s Death. 2005. © M. Iqbal Filmens tredje kapitel præsenterer os for endnu et intenst, materielt scenarie: Blodet fra et enormt dyr sprøjter mod kameraet. Det fosser i et ulideligt langt klip ud på slagtemarkens søle. Røgskyer fra de afsvedne dyrekroppe dækker for solen og slagternes sorte ansigter fremviser kødet for kameraet. Vi er i Nigeria på et kaotisk kvægmarked, hvor kreaturer slagtes og distribueres og hvor kødet sælges, mens diverse skænderier og forhandlinger finder sted i et virvar af mennesker, dyr og materialer. Afstanden melKrystalbilleder lem det filmede og det oplevede er i disse indstillinger reduceret. 76 Farvernes intensitet såvel som billedernes materialitet griber ind i sanseapparatet. Først og fremmest gennem synssansen, men som sådanne synsforstyrrelser forplanter det visuelle udtryk sig hurtigt til en kropslig og kødelig erfaring. I Glawoggers billedunivers kan denne virkningsæstetik tilskrives farvernes dybde og materialitet; en formæstetik, der pointerer genstandenes betydning. Som på slagtemarken, hvor animalsk vraggods såsom indvolde og affald udpensles i langsomt observerende indstillinger. Billederne er dybrøde, sorte, brune. Dyrehovederne slæbes, brændes, parteres, et gigantisk kokranium trækkes gennem mudder, blod og sværte, alt imens pengesedler udveksles mellem købere og sælgere, kunder og slagtere. Religiøse kommentarer falder fra slagterne, der tilsyneladende ikke ser et paradoks mellem dette materielle inferno og en større meningsgivende orden. Ud af det materielle søle skimtes langsomt konturerne af en ordnet sammenhæng: Dyreklove, hoveder og skrald sorteres, materialerne bliver gradvist organiseret efter form, anvendelse og salgsværdi. Mennesker indgår i indbyrdes forhandlinger, og dermed organiseres også materialiteten. På billedsiden anskueliggøres det ligeledes, hvordan kaos og materie bliver genkendeligt: Det får form og æstetiseres, så vi kan genkende os selv i de stærkt materielle – og dog humane – omgivelser. En genkendelighed, som måske opstår, idet de stærke billeder fra slagtemarken giver associationer til Dantes Inferno i Den Guddommelige Komedie i Middelalderen, til Gustave Dorés groteske litografier i 1800-tallet, til surrealisten Eli Lotars fotografier fra slagtehallerne i La Villette i 1920’erne eller til Cindy Shermans fragmenterede fotografiske kroppe i 1980’erne. Som med de kulturhistoriske forbilleder tager Glawoggers filmbilleder målrettet parti for den materielle oplevelse af situationerne. Dels gennem indstillingernes tidslige varighed, dels ved den hektiske og dog på samme tid observerende kameravinkel og dels ved at fokusere på slagternes handlinger, frem for deres verbale udsagn. Det er således billedets æstetik, dets materialitet og dets formelle opbygning, der er i fokus, hvorimod italesættelsen af arbejdet først præsenteres, efter billedernes virkning har forplantet sig i beskuerens krop. Der arbejdes således visuelt med, hvad vi kunne kalde en før-kognitiv erfaring af billedet: Vi mærker betydningen, før vi rationelt erkender den. Først sidst i kapitlet zoomes der ud og op. Endelig slipper vi ud kunder mulighed for at betragte slagtedramaet fra oven. Det er det vesterlandske bliks privilegium: Muligheden for at hæve sig op fra den materielle og immersive tilstand i materien. Æstetik Æstetik kan beskrives som formgivning af materialitet, der fører sanseerfaringer med sig. Handlinger, der oprindeligt er udført spontant og adskilt, samles og omformes fra at være et råt og ubearbejdet materiale til at være kunstværker med et æstetisk udtryk. Netop denne mediering af det rå materiale kommer til udtryk i Glawoggers æstetisering af menneskers arbejdsforhold i Workingman’s Death. Som mennesker er vi nedsunkne i – og afhængige af – materialerne, men vi bearbejder dem også i vores arbejde. Disse bearbejdninger af den rå materialitet indarbejder vi i vores drømme, tanker om fremtiden og vurderinger af den samfundsmæssige situation. Billeder af verdens svovl af det affektivt nærværende in medias res og får i et par rolige se- 77 Som det ses i Workingman’s Death ombyttes arbejdernes tjente penge eksempelvis til nydelser, der igen trækker drømme om et andet liv med sig. Det samme gør Glawogger i sin filmæstetiske bearbejdning af det dokumentariske materiale: Det klippes, gradueres, og billedernes materialitet, farve og udtryk fremdyrkes af virkelighedens rå materialitet. En æstetisk proces, der vidner om, at udtrykket og drømmene altid er foldet ind i det materielle arbejde – hvor fysisk det end måtte være. I Glawoggers æstetiske dokuKrystalbilleder mentarisme er der ikke tale om en fiktion eller en repræsentation, 78 der fremstiller verden i en særlig optik. Snarere kan vi betragte filmene som refleksioner over de æstetiske og materielle omdannnelsesprocesser, der finder sted i verden. Hvert miljø i Glawoggers film har en egen vitalisme og et eget æstetisk potentiale, og hans billedbearbejdning griber desuden ind i verdens materialitet: Ved at lade kameraet følge dyrehovedernes rejse gennem sølet frem for at følge slagternes intentioner. Eller ved at fastholde lyd, billede og de påtrængende slagtesituationer til det nærmest er uudholdeligt at se på. Vitalismen – at alt levende er i bevægelse – er således kendetegnende for Glawoggers film og også for den æstetiske bearbejdning, han foretager gennem billederne. Men ikke kun tilblivelse og formning er en del af processen, også destruktion og opløsning. På en pakistansk strand, ved noget der ligner verdens ende, falder en enorm metalkonstruktion sammen. Skibsophuggerne har arbejdet i dagevis for at nå til dette punkt, hvor skibsvragets konstruktion giver efter, og hvad der tidligere var et skib, en produktiv maskine, synker tilbage i materialets glemsel. Skibsophuggerne er små som myrer i forhold til de enorme konstruktioner. Skibe kommer fra England for at blive hugget i mindre stykker og forsvinder ud i det pakistanske intet som små stykker skrot. Tilblivelse og destruktion er i dette fjerde kapitel af filmen to forbundne sider af arbejdet med materialiteten. Workingman’s Death. 2005. © M. Glawogger Glawogger er ofte blevet beskyldt for at have æstetikerens blik, der er uforpligtende og uden stillingtagen til de etiske og politiske spørgsmål, som kan associeres med hans genstandsfelt. Men måske vækker den æstetiske refleksion i hvert enkelt billede en større klangbund end det moraliserende narrativ. Ellipseformen, de udeblivende forklaringer og fraværende socio-politiske kontekster har i den forstand en performativ virkning. Som beskuere får vi ikke fortalt, hvad vi skal mene, men billederne sætter deres aftryk i en Krystalbilleder æstetisk erfaring, der italesætter det materielle arbejdslivs beskaf- 80 fenhed og gradvise ophør. Selvom vi omkostningsfrit kan investere vores interesseløse velbehag i billederne, får vi samtidig adgang til en vitalisme og kan ud fra de enkelte fragmenter selv foretage vores moralske domme. Den æstetiske bearbejdning i Glawoggers billeder, og fraværet af en egentlig forklarende ramme, reflekterer således sofistikeret, hvordan kloden, for den vestlige verdens blik, bliver mindre og mindre håndgribelig i takt med, at håndens arbejde forsvinder. Hvordan denne elegante effekt frembringes, kan uddybes ved at se nærmere på det, man kan kalde billedernes affektive materialitet. Affektens materialitet Æstetikken kan siges at vedrøre den måde, hvorpå materialet er bearbejdet og formgivet, og tilsvarende kan affekten siges at vedrøre den måde beskueren erfarer og sanser udtrykket på. Vi mærker de snævre gange i kulminen gennem kameravinklens dvælen, vi mærker tyngden af svovlen i kraft af den enerverende knirkelyd og kvalmen fylder vores kroppe, mens kameraet følger den hektiske transport af hoveder på slagtemarkens søle. Billedernes har deres egen materielle affekt, der skabes af en lang række filmiske, stilistiske komponenter: Kameravinkel, lyddesign, måden billedet er fremkaldt på, ja selve filmens materialitet. Glawogger er, i selskab med sin kameramand Wolfgang Thaler, en mester i den dokumentariske affekt. Det, vi ser, er ikke blot det, vi ser, det er behandlet i et udtryk, der vækker kropslig affekt hos beskueren. Billederne rækker ud efter os, giver os klaustrofobi, kvalme og samtidig en pervers nydelse ved at sidde på bekvem afstand af de materielle arbejdsscenarier. For er vi, foran Glawoggers billeder, ikke netop spændt ud mellem affektens materialitet og vores interesseløse velbehag ved billedet? Virkningen af Glawoggers billeder må netop identificeres i denne spænding mellem det æstetiske velbehag og vores etiske identifikation med arbejdets materielle virkelighed. Filmmediet og Glawoggers billedæstetik gør denne spænding kødelig og nærværende. Man kan indvende, at billedernes affekt ikke blot er noget, vi finder i film. At det snarere er visuelle virkninger, som vi til dagligt om Billed- og æstetikteoretikeren Steven Shaviro har bemærket, at filmmediets affektive virkemidler har spredt sig til samfundet generelt. Idet det fysiske arbejde gradvist forsvinder og det immaterielle arbejde i form af billeder og visualiseringer distribueres globalt, dannes der ifølge Shaviro en „følelsesstruktur“, der ikke længere kun afbilleder og opererer inden for det æstetiske felt. Denne følelsesstruktur er ligeledes skabende og opererer også socialt og politisk. Billedernes affekt er produktiv i den forstand, at de ikke længere kun repræsenterer processer i det sociale, for eksempel arbejdernes vilkår i storbyer verden over, de er også medskabere af det sociale, i og med at de skaber følelser i det sociale. Når æstetikken således bliver affektiv, handler det ikke så meget om, hvad det enkelte filmbillede betyder, men hvilke sociale og kulturelle spor, det afsætter i beskueren. Man kan dog påpege, at film som Workingman’s Death er blevet overhalet af de globale mediers billedstrømme. At den affektive virkning i Glawoggers film ikke Billeder af verdens svovl gives af i en i tiltagende grad medialiseret og æstetiseret verden. 81 kan overgå de massive billedstrømme, vi udsættes for. Ikke desto mindre indsætter og reflekterer Glawoggers billeder mediernes affektive virkninger; hvordan de virker på vores sanseapparat og vores egen måde at arbejde på. Når vi foran skærmen konfronteres med verdens materialitet, produceres der sociale sammenhænge på tværs af ellers adskilte livsverdener. En anden affektiv virkning indsættes, end den vi ellers præsenteres for i de globale billeder af jordskælvsofre, orkanoversvømmelser og krigshærgede områder. Krystalbilleder I det perspektiv spiller filmæstetikken en særlig rolle, fordi den 82 på samme måde som den affektive materialitet i den globale nyhedsstrøm forplanter sig i kroppen, men samtidig har et andet, refleksivt sigte. Når svovlbærernes gang ned ad bjergskråninger i Glawoggers film akkompagneres af enerverende knirkelyde, gnaver kurven sig ikke bare ind i kødet på arbejderen, den sætter sig også fysisk og materielt i vores bevidsthed. Når blodet sprøjter mod linsen på den nigerianske slagtemark, bliver vi konfronteret med en affektiv og kødelig realitet, som vi ellers sjældent møder, når vi surfer gennem de glatte, globaliserede medieplatforme. I den affektive materialisme kommer filmmediet altså til sin ret. Lange indstillinger, Glawoggers nøgternt registrerende kamerafokus, den fragmenterede filmfortælling og den visuelle og auditive bearbejdning af billedet giver med andre ord betragteren mulighed for at undslippe de utallige glatte interface-medieringer af verden og lade sig kropsligt synke tilbage i den stoflige virkelighed. Affektens materialitet i filmbilledet gør således, at vi momentant genfinder vores eget forhold til materien, til arbejdets karakter, men også at vi kan reflektere over den gradvise dematerialisering, som arbejdet i den vestlige verden har undergået. For at arbejde med symbolproduktion, æstetik og sanselige billeder er selvsagt en helt anden bearbejdning af materialitet end de nigerianske slagteres omgang med kødet på marken. Filmbillederne konstituerer således affektive virkninger i det sociale ved på én gang at gribe Workingman’s Death. 2005. © G. M. B. Akash og V. Marushenko ned i arbejdernes materielle omgang med livet for følgende at præsentere det i billeder, som i vores del af verden sanses og erfares som materielle affekter, der griber omstyrtende ind i vores aktuelle billedkultur. Den særlige egenskab ved filmbilledets affekt er derfor ikke at give en samfundsmæssig kritik af et aktuelt socialt emne. Snarere peger affektbilledet i retning af en ny formel måde at bygge en te- Krystalbilleder matisk fortælling op på. 84 Men lad os vende tilbage til det, som billederne i Glawoggers film materialiserer – det manuelle og materielle arbejde og antagelsen om dets gradvise uddøen. De faktiske, virkelige arbejdere knokler dag ud og dag ind i en kamp for overlevelse, som ligger meget langt fra spørgsmål om æstetik og lystbetonet nydelse, og som ligeledes ligger langt fra de ovenfor beskrevne overvejelser, som Glawoggers afbildning af arbejdet sætter i gang. I sidste ende er spørgsmålet, hvor det stiller os som beskuere, når vi på den ene side præsenteres for et eksistentielt slæb med verdens materialiteter, og på den anden side får de ofte affektivt pinagtige billeder præsenteret i en skøn og nydelsesfuld form. Arbejdet i den globaliserede verden Glawogger går med Workingman’s Death direkte i kødet på den globale udvikling. Selvom den vestlige verdens immaterielle arbejde ikke skildres direkte, kan filmen læses som en generel kommentar til arbejdets status i begyndelsen af det 21. århundrede, hvor arbejdet i stigende grad er delt op mellem materielt, hårdt fysisk arbejde i nogle dele af verden og immaterielt, lystbetonet arbejde i andre dele af verden. Vi er ikke i tvivl om, at arbejderne i filmen har hænderne dybt begravet i materien. Til forskel herfra er det immaterielle arbejde præget af bearbejdning gennem information, ledelse og ikke mindst æstetisering af det materielle. Dette arbejde er ikke præget af nødvendighed og overlevelse. Tværtimod er det drevet af nydelse, oplevelse og informationscirkulation i sig selv. Sammenligner man det med det materielle arbejde, som det beskrives i Workingsman’s Death, rejser der sig dog nogle spørgsmål, der vedrører selve arbejdets betydning. Workingmans Death indledes med et citat af forfatteren William Faulkner: „Du kan hverken spise eller drikke eller have sex otte timer om dagen – det eneste, du kan gøre otte timer om dagen, er at arbejde. Hvilket er grunden til, at mennesket gør sig selv og alle andre så ulykkelige.“ Glawogger har fulgt udsagnet til dørs i en nærmest feticherende definition af materielt arbejde: gange er det svært at forklare, og i mange tilfælde er det umuligt at afbillede. Hårdt, manuelt arbejde er synligt, forklarligt og muligt at afbillede. Det er derfor, jeg ofte tænker på det som det eneste reelle arbejde.“ Udsagnet er tankevækkende som kommentar til det vestlige kulturforbrug og vestens massive visuelle kulturproduktion. Og det faktum, at vi tilsyneladende ikke er blevet lykkeligere af at slippe ud af kulminens, slagtemarkens eller stålværftets materialitet. I sidste kapitel af Workingman’s Death, Epilogue, afrundes filmen i Ruhr-distriktet, hvor en gruppe teenagere er på opdagelse i en tidligere industripark, der nu er indrettet som oplevelses- og forlystelsespark. Glawogger antyder her, uden en egentlig kritisk stillingtagen, en hierarkisering i den globale verden – mellem alle os, der nyder godt af det immaterielle arbejde, oplevelser og kultur- Billeder af verdens svovl „Arbejde kan være mange ting. Ofte er det knapt synligt; nogle 85 konsum, og alle dem, der nederst i den globale fødekæde stadig må slæbe rundt på alverdens tyngende materialitet. Hvor den vestlige verden specialiserer sig i at gøre det materielle immaterielt og sanseligt gennem oplevelser og billeder, er Glawoggers interesse at afdække de endnu eksisterende udkantszoner, hvor materien stadig flyder, og hvor arbejdet er en forudsætning for overlevelse frem for en genstand for nydelse. Den affektive materialisme i Workingman’s Death består i filKrystalbilleder mens virkningsæstetiske italesættelse af emnet. Netop det vestlige 86 æstetiserende blik på materien er nødvendigt for at kunne kommunikere med, og i bedste fald skabe refleksion hos, den vestlige beskuers visuelle verdensopfattelse. Den affektive materialisme, som den udfoldes i kameravinkler, billedernes farvemættethed og de foruroligende tracking shots er i den forstand æstetiseringer af verdens materialitet, der muliggør beskuerens identifikation med en anden verden end sin egen. I den forstand kan man sige, at det er gennem den vestlige tegnproduktions eget sprog, at vi kan komme ud over denne tegnproduktions grænser: Vi reagerer på materien gennem filmsprogets immaterialitet. Kristine Samson, Ph.d. f. 1976, er adjunkt, på Performance Design, Roskilde Universitet og forsker blandt andet i urbanitet og aktuelle æstetiske fænomener. Bor i København. Film Workingman’s Death, Michael Glawogger, 2005, Edition FILMladen Litteratur Post-Cinematic Affect, Steven Shaviro, 2010, Zero Books Under spejlet Painlevé, Cousteau og andre havdyr. Strømme i den undersøiske dokumentarisme. Af EMIL LETH MEILVANG 87 landjorden, men også til havet – Strabon, antik geograf Hvad gemmer dybet? Hvilke verdener gløder under vandspejlets spil? I mødet med den vuggende overflade tændes de undervandsrum, vi ikke ser, men blot mærker som en dybhavsblå ulmen under os. Hinsides denne grænse, der både er luftens og synets, finder vi forskelligheden, og min tanke henrykkes, når den springer i vandet og dykker i de dybder, om hvilke vi netop kun kan drømme. Og sådan har vandoverfladen altid frempirret et barnligt hermeneutisk begær i mig: Lysten til at udgrave det undersøiskes bundløse hemmeligheder eller blot til at stå over for dets forunderlige væsener og landskaber. Som fryden ved at åbne den endnu ulæste bog, eller den lifligt boblende glæde, når biografsalen sænker sit mørke: Min nysgerrighed overvældes og gennemstrømmes foran den duvende flade. Under spejlet Vi er i en vis henseende amfibiske – ikke udelukkende forbundet til De levende billeders kamera er dét instrument, der kan blotlægge disse vidder. Igennem dette kan vi rejse i et for os ellers lukket land. Vi skal her forfølge netop denne rejseiver: Tænde en linje i undervandsdokumentarismens historie, der belyser de filmiske undersøgelsesformer af livet i oceanet. En række undersøgelser, der på hver deres måde hvisker om mediets hemmeligheder. Men kan en sådan rejse ikke umiddelbart virke som en ærgerlig forfladigelse? En forfladigelse af denne zone, der netop i ukendt form opildner og Krystalbilleder begejstrer og paradoksalt nok bibeholder sin dybde: Hvilken plads 88 har dog fantasien i det ulyksaligt affortryllende blik? Når britiske BBC med sine stadigt mere monstrøse naturdokumentarer rejser mod verdens ende, ja så overrumples da selv den mest hårdnakkede fænomenolog. Men det er en kort og tyndslidt fornøjelse. Der er grænser for, hvor mange gange man forbløffes ved brugen af: Større! Sjældnere! Dybere! Hvem er det i virkeligheden, der taler i denne repræsentation om ikke blot teknologiens evigt excessive finesser? Men undersøen har dog fortalere, udforskere, der omfavner selve uigennemtrængeligheden og det herpå hvilende begær. For disse cineaster af det submarine vil kameraet blot intensivere og yderligere befrugte det oprindelige vandmødes forventningsfulde ekstase. Hos disse instruktører kan fantasien både boltre sig frit og næres af den undersøiske eftersøgning; her kan man frydes ved såvel tankens egne linjer som ved den frodige indpodning af det levende selv – der naturligvis overstiger enhver egenhændig forestillingsevne. Med andre ord: Hos disse instruktører slynger tanke og undersøisk natur sig sammen til et fletværk af gensidig ophidselse. Og vandspejlet spejler dermed både nedad – mod submarinaens evigt viderereflekterende bundløshed – og opad – med ligeså svimlende genspejlinger af os selv. Det er med disse film, det er værd at rejse mod havets bund. Det er en rejse, der trækker tråde gennem hele filmmediets historie. Fra 1910’ernes amerikanske undervandspioner John Ernest Williamson, over 40’erne tyske hajsvømmer Hans Hass til de ge- nerøse billedmagikere Jacques Cousteau og Jean Painlevé, der på hver deres måde møder det undersøiske med franskmandens poetiserende raffinement. Man kan, som vi skal se, gribe dette miljøs mangeartede poesi på vidt forskellig måder. • Der er ikke en helt fastforankret oprindelseshistorie for de levende billeders ekspansion ned under vandoverfladen. Udviklingen af den påkrævede teknologi og udbredelsen af film med undersøiske scenarier foregik flere steder simultant op igennem det 20. århundredes tre første årtier. Og på sæt og vis stemmer en sådan flosset rod på undervandsfilmens udviklingshistorie fint overens med filmenes egen poetik: Havet er i denne fortælling frem for alt en dimension af mangfoldighed, overflod og flertydig brusen. Allerede filmmediets opfindere, de franske Lumière-brødre, var var med i den række film, der blev vist ved mediets urpremiere på Grand Cafe i Paris, så man en håndfuld unge mænd, der fra en badebro kastede sig ud i et bølgende hav. Kameraet stod fastnaglet til stranden, men sukkede efter at følge drengene trop. Der er dog en vis konsensus om at fremhæve de to brødre John Ernest og George Maurice Williamson, som undervandsfilmens egentlige ophavsmænd; omend deres teknologi aldrig blev den, der for alvor førte kameraet ud i oceanet. Og her fraregner vi undervandsfotografiet, af hvilket det første blev taget allerede i 1856, og som har sin egen glorværdige historie. John Ernest begyndte omkring 1912 at videreudvikle en opfindelse som faderen – kaptajnen Charles Williamson – i starten af århundredet havde fremstillet til brug ved skibsreparation og -bjærgning. En opfindelse, der bedst kan beskrives som en lang, bred og semi-elastisk tube, der fra overfladen borede sig ned i vandet – til dybder på op mod 15 meter. Den virksomme John indså imidlertid snart, at apparatet besad et enestående potentiale for at føre mennesket derned, hvor så få øjne før Under spejlet draget mod oceanet. I deres 38 sekunder lange La Mer (1885), som 89 havde været, og han opfandt således sin ’photosphere’: For enden af faderens tube blev der påsat en slags kahyt, igennem hvis glasrude man kunne filme de undersøiske scenarier. Og dermed blev dette tidligere så ufremkommelige område pludselig gjort nærværende og levende for tilskueren gennem filmbilledernes kraft. Mennesket havde fundet en ny passage, hvorigennem det kunne tilgå havet. Således drog de to Williamson-brødre i 1914 til Bahamas, i hvis lysKrystalbilleder mættede og transparente vande de for alvor kunne indfange livet 90 under overfladen, og op gennem 10’erne og 20’erne lavede de adskillige uafhængigt producerede film, hvori fiskenes og korallernes univers blev vakt til live på lærredet. Særligt bemærkelsesværdig var deres første rigtige film Thirty Leagues Under the Sea (1914) – hvis filmspoler også blev brugt i andre, kortere film; blandt andet den hollandsk distribuerede In de tropische zee. I disse billeder ser vi, hvordan kameraholdet nedsænker et intakt hestekadaver i en glasklar bahamansk havbugt for at tiltrække hajer, og da rovfisken endelig viser sig, kaster John Ernest sig naturligvis, i den opdagelsesrejsendes klassiske jernmandspositur, hovedkulds ned i bølgerne for at svømme med denne ’ocean-tiger’, som filmen så fyndigt døber den. Ved nærmere eftersyn er der imidlertid en ganske lavpraktisk grund til denne heltedåd, da ’the photosphere’ i sagens natur besad et højest begrænset udsyn og så godt som ingen mobilitet: John Ernest forsøgte ganske enkelt at trække fiskene og hajerne hen foran linsen. En sådan manglende kamerakontrol var dog en lille pris at betale for registreringen af dette ukendte miljø. Williamson-brødrene afviste stædigt at filme i akvarier eller andre kunstigt opsatte tanke, der kunne give større kamerafleksibilitet. Dermed indtager de i dag også en særlig plads i den bølge af virkelighedsnære film, der i kølvandet på mediets fødsel rejste ud i den fysiske verden for at bringe den meteorologiske og økologiske virkelighed, klodens flora og fauna, ind i biografsalen. At filmmediet de efterfølgende 30 år låste sig selv inde i studierne, hvorfra verdens vind og vejr var dømt ude, 20.000 Leagues Under the Sea. 1916. DVD: Image Entertainment. er i dette perspektiv en smule begrædeligt. Den store forfinelse af studiefilmen blev ikke tilsvaret af en lignende udvikling i den virkelighedsafdækkende naturfilm. Undervandsbilleder blev hurtigt voldsomt populære, og Williamson-sønnerne bidrog med sekvenser til flere stort opsatte film fra det amerikanske studiesystem. De pendulerede frit mellem deres egne, som oftest mere dokumentarisk tonede film, og de fiktionsfilm, hvortil de lånte deres udstyr og ekspertise. Mest slående af Krystalbilleder disse er vel nok Universals filmatisering af Jules Vernes 20.000 Lea- 92 gues Under the Sea (1916), hvori de submarine sekvenser som små lakuner af undervandspoetisk skønhed langt overstråler filmens fortællemæssige fremdrift. Og man kan med en vis ret hævde – som det er anført af den franske filmteoretiker Dominique Païni – at det ofte er sådan, undervandsbilleder eller naturbeskrivelser på film fungerer: De bryder igennem filmens handling, som små vegetative oaser, hvori den narrative linearitet og kausalitet er suspenderet. Et rum uden for plottets herredømme. Som endnu én blandt filmhistoriens kuriøse krøller havde den franske filmpioner Georges Méliès allerede i 1905 lavet sin egen filmatisering af selvsamme roman af Jules Verne. Hos Méliès udspillede alle undervandsscenerne sig imidlertid i hans karakteristiske studio-interiører med opsatte skabeloner, der illuderede vandplanter, og scenerne antog dermed en fundamentalt anderledes karakter end brødrenes ditto. Den så genkendelige Mélièske metamorfose besad som altid iscenesættelsens stempel, og det artificielle og kontrollerbare interiør tog her forrang for realitetens sus, hvorved det netop også tabte sin kraft som udenomsnarrativ kontemplation. Når tilskueren ikke mødte den virkelige verdens kulisse, forblev man under fiktionens tag. Hos Méliès fremtræder de undersøiske teaterrum hovedsageligt som muligheder for en legende opsætning. Franskmanden var så langt fra den eneste, der igennem disse årtier bevidst undgik havets uforudseelige luner. Selv hos instruktører hvis mellemværende med virkeligheden må betegnes som særdeles akut, finder vi undervandsbilleder undfanget under kunstige forhold – eksempelvis hos F. W. Murnau i Tabu (1931) eller hos Jean Vigo i Taris, roi de l’eau (1931). Williamson-filmenes tætte virkelighedsforbindelse til trods var der dog også klare begrænsninger i deres teknik og metode. Det kamera, der var opsat i ’the photosphere’, var i sagens natur et ganske almindeligt ovenvandskamera, der fra et luftfyldt rum blot filmede ud på havet. Kameraet var ikke ude i vandet, og teknikken fastholdte derved den grundlæggende adskillelse mellem menneske og vand. Det endelig spring i bølgerne udeblev. I starten af 30’erne nåede Williamson-filmene imidlertid deres kinematografiske højdepunkt, da John Ernest sammen med sin kone og nyfødte datter lavede With Williamson Beneath the Sea (1932), registrering, familieunderholdning og undervisning i elementær marinebiologi præsenterede tilskueren for koralrevets spraglede persongalleri. Her stod billeder af planter, koraller og fiskestimer frem med en hidtil uset klarhed, og filmen formåede netop at lade undervandsbillederne være det centrum, hvorfra de halv-fiktionaliserede og didaktiske strenge udgik: At sætte selve undersøen som den grund, hvorpå filmen var bygget. Williamson-brødrene står i dag som de foregangsmænd, der gennem teknisk ihærdighed og insisteren på virkelige miljøer påbegyndte biografbeskuerens møde med livet under vandskorpen. Også selvom de aldrig rigtigt fik kameraet ud i havet eller faktisk drømte om et nyt submarint naboskab. En sådan drøm blev imidlertid til fulde indfriet af en østrigsk undervandsfantast: For oceanografen Hans Hass var grænsen mellem menneske og fisk, landjord og ocean blot til for at blive overskredet. Under spejlet som, i sin mærkværdige blanding af tilrettelæggelse og nøgtern 93 Hans Hass. Fra Havets Eventyrverden. 1965. • 1. Vi tænker sjældent luften som fylde. Den er gennemsigtig og gør sig kun undtagelsesvist bemærket. Men under overfladen fyldes billedet ud. Helt ud. Med den våde materies særlige tyngde: Det er ganske enkelt umuligt ikke netop at få øje på vandet selv, når kameraet registrerer det submarine, og vi møder her en art ekstra kameralinse, en vandets prisme, der farver og modulerer billedet. Og dette fyldte rum (i modsætning til det oversøiske ’tomme’ rum) medfører først og fremmest nye og anderledes bevægelser – hos både planter og dyr og mennesker. I det dybeste af alle dyb, hvortil de senere undervandsfilm transporterer os, er også selve tiden transformeret – eller nærmere præserveret; her findes ingen cyklus, ingen dag eller nat, og væsenerne på oceanets bund står som levende fossiler fra dinosaurernes tid: Kun ét evigt rungende nu – men karakteristisk for vægelserne af en anden verden. Eller måske nærmere bevægelserne af den første verden, hvori også alt liv over vandet har sine rødder. Vandets fyldte rum forekommer os i dag fremmed, men engang var det alt livs hjem. Havet har set verden blive til. Det er rejsen tilbage til dette ocean, til dette fyldte rum, hvorfra vi stammer, som undervandsdokumentarismen fremlægger. • At mennesket skulle forvandles til amfibium – leve både i vand og på land; fra det græske amfibion ’som lever på begge sider’ – var om noget målet for den østrigske vovehals og havforsker Hans Hass. Igennem sin videnskabelige karriere gennemsejlede Hass det meste af Middelhavet, Adriaterhavet og det Ægæiske hav med betragtelige bidrag til marinebiologien til følge. Hass var dog også en passioneret filmskaber og -formidler, der af flere krediteres for opfindelsen af det første egentlige undervandskamera. Dette apparat gik i forhold til John Ernests eksperimenter endnu et skridt mod at Under spejlet alle rum under vandoverfladen er en egenartet bevægelighed. Be- 95 ophæve menneskets bundethed til landjorden. Hass var med sine mere end 100 film, hvoraf langt størstedelen var TV-film, stærkt medvirkende til at gøre undervandsbilleder bredt tilgængelige og inkludere menigmand i undersøens livsformer. Der er imidlertid visse film, der stikker ud i den store, populære produktion. Film, der i særlig grad formår at udtrykke submarinaens egen lyriske sang. Krystalbilleder Hass’ første kortfilm Underwater Stalking (1940), der er én af hans i 96 alt fire biograffilm, må i særlig grad betegnes som en af de oversete perler, der ligger i hobetal på bunden af filmhistorien. Filmens anslag eller ’Vorspiel’, som introteksterne så ublu lokker med, finder sted på et europæisk ferierefugium, hvor tre unge mænd, den ene Hass, flirter skamløst med tre unge kvinder på kanten af en svømmepøl. Stemningen bliver gradvist mere løssluppen, imens Hass og hans to venner levende fortæller om et undervandseventyr i det caribiske hav, hvorfra de netop er hjemvendt til det oceanløse Østrig. Dette filmiske forspil kulminerer, da én af de unge fyre legende jager en af pigerne igennem svømmebassinet, hvorefter Hass, som overgang til den egentlige undervandsfilm, optegner det caribiske havs geografi på ryggen af én af de letpåklædte kvinder. Tilskueren er med andre ord ikke i tvivl om submarinaens intime forbindelse til det erotiske, og filmen synes grundlæggende at fortælle os, at tiltrækningen af det undersøiske, ophidselsen forårsaget af denne våde verden, er akkurat så stærk og vedvarende som det kødelige begær. Filmen fremmaler efter dette korte anslag de mest fortryllende billeder fra det caribiske koralhav. Forskellige fisk og planter introduceres for tilskueren, men aldrig i den belærende og informationsmættede tone, vi har lært at kende fra den moderne naturdokumentar. Marinebiologen Hass taler snarere om disse fisk, som var det første gang, han så dem. Kun sjældent beskrives fysiologiske forhold, i stedet taler Hass i sin voice-over om fiskenes 97 Under spejlet Hans Hass. Fra Havets Eventyrverden. 1965. farver og temperament og humør. I de tropiske, glasklare vande rejser de skulpturelle koralformationer sig fra en skinnende, solbestrøet sandbund, over hvilken et mylder af fisk svømmer rundt: Fra den kløgtigt kamuflerede trompetfisk over sværme af den temperamentsfulde barracuda til den drømmende enhjørningefisk. De tre eventyrere boltrer sig ikke i disse vande som videnskabsmænd, der sagligt forsøger at dokumentere og klassificere, snarere taler de med fiskene. Kun ved hjælp af dybe indåndinger svømmer de Krystalbilleder legende med undervandsdyrene, og de nøgne, smidige menneske- 98 kroppe antager hurtigt selv karakter af fisk. Eller i hvert fald amfibium. For tilskueren får pludselig øje på, at også den menneskelige krop kan se graciøs og hjemmevant ud i havet. Denne amfibiske besyngelse når sin apoteose i en afsluttende indstilling, hvor nærbilleder af svømmende menneskekroppe dobbelteksponeres henover roligt vuggende fiskestimer, og Hass slår dermed det nye submarine slægtskab endegyldigt fast. Han formår elegant at lade det materialisere sig filmsprogligt: I dobbelteksponeringens sameksisterende rum. Som nævnt er Hass’ film- og særligt tv-produktion umådelig omfangsrig, og her skal blot yderligere nævnes én enkelt titel fra det store katalog: Endnu en af biograffilmene, den aldeles inciterende Men Among Sharks (1947). I denne fuldlængdefilm påbegyndte Hass nemlig for alvor sin livslange fascination af hajen. En kærlighed, der ifølge ham selv medførte ikke mindre end 2000 møder med dette sagnomspundne væsen, hvoraf forsvindende få resulterede i egentlige hajangreb og aldrig med livstruende udfald til følge. En stor del af denne fascination udgik netop fra ønsket om at punktere den sejlivede myte om hajen som en aggressiv og blodtørstig dræber, og Hass, der døde i juni 2013, 94 år gammel, gjorde med sin egen krop sit til at rehabilitere dens blakkede ry. Men Among Sharks kunne ved første øjekast siges at indeholde den undervisende tone, som Underwater Stalking undflyr sig, da Hass’ voice-over konstant er tilstede gennem filmens 83 minutter. Ja, filmen åbner og lukker endda med Hass’ forelæsninger om livet ved og i det Ægæiske hav. Men aldrig uden de personlige poetiseringer, aldrig som ren didaktik. For Hass fortæller snarere om havbundens flimrende skønhed, når sandkrystallerne tilbagereflekterer solens stråler, og om oceanet som eventyrernes andet hjem. Han fortæller om fiskenes guldstriber i det azurblå vand og om ekspeditionsmedlemmernes langsomme metamorfose til pelagiske skabninger. Filmen er mest af alt én lang og oprigtig kærlighedserklæring til det frie liv ved havet: Det er i lige så høj grad portrætteringen af medlemmernes sociale og eksistentielle utopi, som det er en forelæsende afbildning af eksotiske dyr. I filmens slutsegment møder ekspeditionen endelig den haj, som de så længe har drømt om, hvilket bringer Hass’ voice-over nær ekstase med Underwater Stalking og den senere Under the Red Sea (1951) udgør Men Among Sharks en essentiel treklang i undervandsfilmenes udviklingshistorie, og Hans Hass indtager med disse film retmæssigt sin egen helt særlige plads i undervandscineasternes panteon. I Hass’ film finder vi det liv udfoldet, der indbefatter havet som en integreret del af sit naturlige habitat, og den amfibiske gestus, der ulmer som en grundpoetik i disse film, lærer os, at hierarkiet, hvori mennesket tager forrang, må omstyrtes, for at vi kan møde havet på ny. En poetik, som ifølge Hass ikke blev delt af den anden store og konkurrerende undervandsdokumentarist i hans samtid: Hass’ franske modstykke Jacques Cousteau. En uoverensstemmelse, der gav næring til en livslang rivalisering. For som Hass proklamerede: „For Cousteau there exists only Cousteau.“ Under spejlet i en sprudlende lovprisning af det underfulde væsen. Sammen 99 • 2. Det ville vel her forekomme belejligt at sammenlæse lysten til at fremtrylle levende billeder under vand med filmmediets tætte forbindelse til moderniteten. Det er – ofte med rette – blevet påpeget, hvordan fotografiet og de levende billeder (som en del af en bredere synsbegærlig tendens med eksempelvis røntgensynet og mikroskopet) er blevet udviklet inden for rammerne af og i samspil med moKrystalbilleder dernitetens voldsomme ekspansionsiver. I dette perspektiv kunne 100 undervandsbilledet anskues som blot endnu et trin på teknologiens udviklingsstige – som anskueliggjort af BBC og deres grandiose naturspektakler, for hvilke intet miljø er ufremkommeligt. Det levende undervandsbillede understreger her endnu engang, at der ikke er nogen grænse for vort menneskelige blik. Vi kan se igennem kroppen, vi kan se de usynlige bakterier, vi kan se helt til verdens bund. Men hos de undervandscineaster, som vi her følger, forholder det sig nærmere omvendt eller i hvert fald langt mere sammensat. I stedet for forestillingen om undervandsbilledet som ren progressiv telos, finder vi i disse film tillige en forestilling om undervandsbilledet som en kærlig regressiv patos. Ved at føre ét af modernitetens tekniske højdepunkter tilbage til den ursuppe, hvorfra alt liv udspringer, opstår en særligt spændt kinematografisk situation: Modernitet og myte i ét. Her frisætter teknologien ikke blot potentialet for endnu mere teknologi, men snarere muligheden for at genfinde eller undersøge noget oprindeligt og for evigt tabt: De rum, hvori vi så tydeligt ikke længere har til huse. Men som vi dog længes efter igen at bebo. • Franskmanden Jacques Cousteau står i dag som en af mest berømmede oceanografer i de levende billeders århundrede. Den karakteristiske røde sømandshue og skibet Calypsos lige så farverige besætning har formentlig sat frø til en kraftig udlængsel i en hel Jacques Cousteau. Den Tavse Verden. 1966. generation af unge fjernsynskiggere, og Cousteaus vejrbidte læderansigt er blevet en del af vores fælles ikonografi. Calypso-holdets produktioner kan med en vis ret ses som forløbere for vor tids stort anlagte naturdokumentarer, og særligt Cousteaus tv-serier lagde grunden til den type dokumentarisme, der kulminerer hos britiske BBC. Cousteau satte så at sige det moderne, affortryllende naturspektakel i søen. Vi finder ikke desto mindre også en håndfuld afgørende særtræk i disse film og programmer, Krystalbilleder som vidner om et andet og mere åbensindet syn på den under- 102 vandsdokumentariske praksis. En praksis, der måske ikke kan beskrives som mere ’ærlig’, men så absolut langt mere ’blottet’ end BBCs ditto. Altså en type dokumentarisme, der ikke er bange for at vise tilskueren den filmiske proces, at vise selve tilblivelsen af de undersøiske billeder. For havet kan jo som bekendt dårligt filme sig selv. Som den tilskuer, der er kendt med BBC, vil vide (og her bliver BBC igen emblematisk for en hel tendens i nutidens naturdokumentarisme), så indeholder disse undervandsfilm en hel række elementære udeladelser: Filmiske greb eller situationer, der for alt i verden må skjules eller tilsløres. Selve det kinematografiske apparat skal hos BBC, i øvrigt ikke ulig Hollywoodfilmens continuity-system, usynliggøres. Vi møder her aldrig de undervandsfotografer, der rent faktisk filmer dyrene. Vi præsenteres ikke for andre af de observerende kameraer. Ja, allerhelst skal enhver rest af menneskelig tilstedeværelse trylles væk. BBC producerer frem for alt en upersonlig dokumentar. Hvilket hovedsageligt skyldes forestillingen om dyret. For denne type dokumentarisme er en form for overvågning: Indgroet i BBC finder vi nemlig idéen om, at dyret bliver mindre dyr, hvis det er bevidst om det menneskelige blik, og det skal derfor altid filmes ’uforstyrret’. Som om fisken ville blive mindre fisk, hvis den havde fået øje på det kamera, der filmede den. En absurd tanke kunne man mene. Skulle den ene opførsel nu være mere virkelig end den anden? Er naturen mindre natur, når den bliver filmet? Er naturen ikke fuldkommen ligeglad? Der er en ubehagelig voyeurisme tilstede i vor tids moderne former for naturdokumentar, og iblandet er en forløjet forestilling om, at undervandsfilmen rent faktisk kan anskueliggøre verden, der uanfægtet betragter sig selv. Det er netop denne impuls, som vi ikke finder hos Jacques Cousteau. I den stærkt charmerende tv-serie The Undersea World of Jacques Cousteau (1966-1976), der for alvor var med til at gøre den franske havforsker verdenskendt, møder vi i stedet en undervandsdokumentar, der er alt andet end bange for at vise sig selv som i færd med at blive lavet. Vi ser konstant besætningen svømme med kameraer i vandet, dagligdagen på Calypso og arbejdet med at producere fjernsyn er en naturligt integreret del af udsendelsen, og vi overværer forskellige strategier – nogle mere hjemmebryggede end andre – til at finde og komme i kontakt med dyrene og underdet personlige og igangværende eventyr end er, så er der i mødet med netop dyrene også en flig af noget mere genuint. For vi ser ofte besætningsmedlemmerne fra Calypso interagere fysisk med fiskene. De rører ved dem og svømmer med dem. Fodrer dem og jager dem. Den påvirkning, som et kamerahold uvægerligt påfører et submarint miljø, bliver ikke skjult, men snarere accentueret. Ja, man kunne måske endda gå så langt som til at sige, at Cousteaus produktioner er en art havets cinéma vérité, hvor kameraet som bekendt skal fremprovokere en ny ærlighed. Et af de mest vidtgående eksempler på denne interaktion optræder vel nok i seriens 6. afsnit, The Unexpected Voyage of Pepito and Cristobal (1969), hvor mandskabet indfanger to sæler, som de langsomt domesticerer. De to dyr bliver gradvist så tamme, at de til slut svømmer frit i oceanet – uden at flygte fra deres menneskelige kontakt. Afsnittet kulminerer i en billedskøn montagesekvens, da mandskabet efter måneders træning for første gang lader sælerne svømme frit, og de mørke profiler af de smidige kroppe tegner be- Under spejlet vandsmiljøerne. Hvor forceret og tvetunget denne præsentation af 103 vægelige mønstre mod overfladens vuggende blå. Der er intet forstilt eller uægte over disse legende bevægelser, og de skaber akkurat ligeså godt som BBCs ’uinteragerende’ billeder en fornemmelse af naturens mysterier. De åbner en lille sprække til dyrets indre, der dog altid vil forblive et for mennesket dunkelt mørke. Selvom enhver seer måske nok ved, at det kræver en omfattende teknisk indsats at afbillede livet i havet, så træder denne vished ofte Krystalbilleder i baggrunden – ubevidst ledt på vej af BBCs anglen efter en ’ume- 104 dieret’ natur: Det hidtil usete, der træder frem i al sin uberørte naturlighed. Som jo i parentes bemærket ville være det samme som en fundamentalt fremmedgjort natur. Hos Cousteau spiller de tekniske udfordringer imidlertid en hovedrolle. Som i seriens 5. afsnit, Whales (1968), hvor besætningen forsøger at finde en effektiv metode til at følge en hvals svømmerute. I en tid før sonarens store udbredelse forsvandt hvalen jo ganske enkelt, når den vendte tilbage i dybet – hermed selve den erkendelsesgrænse, der fortsat er submarinaens fascination. Besætningen på Calypso forsøger derfor, da de opdager en gruppe hvaler ved overfladen, at fastspænde en flere hundrede meter lang line til én af hvalernes finner. En line, hvor der for enden er monteret en heliumsfyldt ballon, der altså skal svæve roligt over vandet og afsløre hvalens position natten over. Dette er 60’ernes undervandsdokumentar: At tracke blåhvaler med luftballoner. For den engagerede tilskuer er der her vitterligt et element af eventyr, af eksperimenter og leg, der står i skærende kontrast til vore dages gennemprofessionaliserede produktioner. Hos Cousteau forstår såvel tilskueren som ekspeditionsmedlemmerne selv, at havet er en zone, der aldrig helt kan penetreres eller blotlægges. I stedet kan man netop interagere og gå i dialog med det undersøiske, men helt at kontrollere det er en umulighed og en misforståelse. Denne indgangsvinkel åbner selvsagt et vidtrækkende rum for tanken; modsat BBC, der gradvist afmonterer forestillingsevnen ved at vise, hvad det er, man ikke længere behøver at forestille sig. Jacques Cousteau. Den Tavse Verden. 1966. Hvorfor der hos Cousteau også optræder noget så umoderne som held. Skæbnens luner kan pludseligt blive af afgørende betydning. Som da Cousteau & Co i seriens fantastiske 10. afsnit, The Night of the Squid (1970), tilfældigvis har kastet anker på det præcise punkt, hvor en blæksprutteart på denne tid yngler, hvilket resulterer i et ekstraordinært nattepanorama af millionvis af nyfødte sprutter. Vandet omkring Calypso er levende med de små dyr, der som prismer kaster filmholdets lyskegler tilbage i regnbuens farvepragt. Alt Krystalbilleder sammen på fantastisk vis indfanget ved et glimtende lykketræf. 106 Det er imidlertid med holdets første biograffilm, Le monde du silence (1956), at Cousteaus undervandspraksis kan opleves i sin klareste udkrystallisering – om end den tidlige middelhavskortfilm Epaves (1943) står lysende i filmografien. Le monde du silence kom til verden i et ikke helt gnidningsløst samarbejde mellem besætningen på Calypso og den senere så karakteristiske nybølge-instruktør Louis Malle, og den havde en markant gennemslagskraft i samtiden. Således modtog filmen i 1956 både Guldpalmen og en Oscar for bedste dokumentar. Og selvom det ikke er den første undervandsfilm i farver, så bliver den ofte fremhævet som filmen, der for alvor bragte undersøens kulør bredt ud. Le monde du silence kan siges at foregribe mange af de nævnte karakteristika for tv-serien, men i et større og mere udstrakt format, hvor interaktionen med dyret spiller en afgørende rolle. Cousteau havde siden starten af 50’erne eksperimenteret med iltudstyr under vand, hvilket skabte den famøse og propert navngivne Aqua Lung, der gør sin entre i Le Monde du silence, og som muliggør længerevarende møder med fiskene i havet. I filmens afslutning støder holdet på en velvoksen og temperamentsfuld koralbars, som de mader, rører ved, leger og danser med og navngiver Ulysses, og med hvilken de langsomt finder en venskabelig måde at dele dens koralhjem på. Fisken bliver så tryg ved besætningen, at den følger dem rundt i revet. Ja, selv når de undertiden dykker mod overfladen for at få stabiliseret deres tryk lunter den efter. Til trods for filmens antropomorficerende beskrivelser af koralbarsen Ulysses, så oplever tilskueren faktisk, at der ligger en særlig ømhed i dette skødesløse møde, der netop ikke anskuer fiskens særlige eksistens som en privilegeret og skrøbelig tilstand, der krakelerer ved den mindste påvirkning, men i stedet ser fisken som en livskraftig og egenrådig organisme, der sagtens kan klare et par franske oceanografers små-irriterende tilnærmelser. Cousteau udviser ganske enkelt en stor tiltro til fiskens egen modstandskraft i sin ellers lidt kluntede indtrængen. Men akkurat som Le monde du silence kan lære os ikke at forklejne dyret ved at overbeskytte det, så afslører en anden og ganske berygtet sekvens imidlertid også, at denne indgriben i undersøens verden kan have fatale konsekvenser. Optrinnet udspiller sig, da ved overfladen, hvorefter skibet sætter kursen mod de betagende dyr. Mandskabet sejler gennem en længere periode side om side med den lille familie, men bliver snart så overmodige, at de prøver at komme helt tæt på en af de nyfødte hvalkalve. Et overmod, der ulykkeligvis resulterer i, at dyret bliver dødeligt såret af skibets undervandspropeller, og besætningen står således skyldbetyngede tilbage og kan blot passivt overvære det sørgelige syn af det hendøende dyr. Hvalens blod og klagesang tiltrækker naturligvis alle hajer i miles omkreds, sådan at vandet kort efter sværmer af de ophidsede rovdyr. Men i deres dårlige samvittighed og svimlende, menneskelige arrogance beslutter besætningen nu at lade hajerne betale prisen for hvalens død, og i hvad der må ses som et spontant tilfælde af uhæmmet blodrus udøver de en decideret massakre på de cirkulerende hajer. I et rasende tempo kroger og ophaler de den ene efter den anden, og hajerne bliver molesteret og sønderhugget, indtil dækket vitterligt er flydende af deres blod. Den ekstreme sekvens viser med al for megen tydelighed, at interaktionen med dy- Under spejlet Calypso har fået øje på en mindre familie af hvaler, der trækker luft 107 Jean Painlevé, L’Hippocampe, 1934 Jean Painlevé, Crabes et Crevettes, 1930 © Institut Jean Painlevé, Paris ret er en prekær og potentielt skæbnesvanger balancegang, særligt når mennesket ikke er sig den påkrævede afstand bevidst. Hovmod har det med blot at generere hovmod, og det er så langt fra altid, at mennesket bør tillade sig at fremprovokere en reaktion hos dyret, for også den rolige kontemplation har naturligvis en berettigelse, ja måske er den endda etisk at foretrække. Hvor horrible og kritisable episoder der end drypvist dukker op i Cousteaus produktioner, så må vi i dag også anerkende den lektie, der ligger i disse film. Nemlig den at enhver undervandsdokumentation er en indtrængen, en forstyrrelse; også selvom BBC forsøger at trylle det væk. Det er selvsagt en kilde til opvakt og frodig refleksion at drømme om at se dette, der ikke er os forundt; fanget som vi er i paradokset: At se på noget, hvorpå der ikke hviler et menneskeligt blik. Men man overskrider ikke grænserne for sin egen perception ved blot at glemme eller gemme den. Hvilket omvendt ikke i øvrigt blot agerer ganske naturligt, men i stedet spidsformulerer det naturglade menneskes zoologiske dilemma: Hvor tæt må man gå på? • 3. Til den betragter, der skulle være så heldig at opleve nogle af disse film i biografen, kunne man sige, at vedkommende – hvor omvendt det end lyder – har fået lov til at møde dem i deres rette element. For en del af deres magi er netop dette: De transformerer biografsalen til akvarium. Som det ofte er blevet bemærket, kan biografen nemlig facilitere en form for ’immersion’, en sammensmeltning mellem film og tilskuer, en nedsænkning i filmens univers. Hvilket i undervandsfilmenes tilfælde vil sige en indlemmelse i fiskenes og hvirveldyrenes og vandplanternes kosmos. Der er altså et sammenfald mellem undervandsfilmenes forsøg på at tage kameraet med ud i havet, og biografrummets evne til at føre tilskueren med ind i celluloidens lysflimmer og dermed gøre mørket til Under spejlet er et carte blanche til at sønderflænse en flok intetanende hajer, der 109 vand. Og samtidig lade oceanet strække sig langt ud over det, vi ser på lærredet. Når kameraet kaster sig ned i bølgerne ophører enhver ’off-screen’, idet vi ved, at havet uendeligt omkranser hele linsen, og idet vi føler, at også biografmørket vugger os nænsomt. Der er altså intet udenfor, eller der er kun udenfor; én evigt udstrækkende, glat flade af oceanisk skvulpen. Og således forsvinder selve synet: Vi er jo også selv under overfladen. Vi kigger ikke på fiskene. Vi svømmer med dem. Hvor undersøens fyldte rum angiver nye former og Krystalbilleder bevægelser, hvor den moderne teknologi og myten om oprindelse 110 bliver ét, hvor dokumentationen af et fremmedartet miljø og oplevelse af den hjemmevante biografsal smelter sammen; herfra udgår undervandskinematografiens stadige fantasmagori. • På Bretagnes kyster løber der i sommeren 1911 en 8-årig dreng alene omkring og begejstres. Af strandens overflod af eventyrlige og dybt besynderlige organismer. Når havet trækker sig tilbage, efterlader det en kriblende sandbund levende med alskens skabninger – som et mildt ekko af vandmassernes overdådighed. På ferierne til mormoderens residens i Nordfrankrig indsamler den unge Jean Painlevé skaller og små havdyr, og han bringer dem med sig tilbage til Paris, hvor han holder dem i live på familiens badeværelse. Det er fra disse ferier, at hans senere filmkunst vil strømme, og igennem resten af sit liv betoner han konstant barnets fascinerende møde med naturens righoldighed som sin skabende drivkraft: Painlevés film er i en vis forstand alle filmet i forældrenes badekar. Når det kommer til at udvikle sit helt eget billedalfabet til netop at verbalisere det, der ikke taler som os, så indtager Painlevé pladsen som undersøens fremmeste tungetaler. I den stadige insisteren på det frittænkende danner han præcedens for enhver fremtidig og personlig undervandsdokumentarisme. Her bliver filmmediet, akkurat som konkylien, resonansrum for bølgernes brusen. Jean Painlevé under optagelserne af filmen L’hippocampe, 1933 og Jean Painlevé i Saint Raphaël, hos ‘Club des Sous-l’Eau’, med et Debrie kamera i vandtæt beholder og Le Prieurs iltbeholder, omkring 1935 © Institut Jean Painlevé, Paris. Set fra vor tid udfylder Painlevé sin egen noget aparte figur i fransk films historie. Som en af hovedkræfterne i den franske filmindustris opbygning efter krigen og som leder af de forenede ciné-clubs, der spillede en stor rolle i 50’ernes Paris, arbejdede han gennem et langt liv for at forbedre filmkunstens eksistensvilkår og folkelige udbredelse. Og med sin legendariske Club des sous-l’eau satte han i 30’erne mere målrettet ind på udviklingen af en decideret undervandskinematografi. Men denne bekymring for mediKrystalbilleder ets praktiske rammer skubbede hans egen filmkunstneriske virk- 112 somhed i baggrunden. I modsætning til Cousteaus folkelige appel, nåede Painlevé aldrig det store publikum, hvilket givetvis skyldes manglen på større og mere prestigiøse produktioner – alle filmene var, med en enkelt undtagelse, uafhængigt producerede, og livet tillod ham aldrig en fuldlængdefilm. Igennem et langt filmliv skabte Painlevé ikke desto mindre over 200 kortfilm, hvoraf størstedelen udspiller sig under vand. Til trods for sine 30’er-eksperimenter med undervandsudstyr og de tidlige films undfangelse langs de franske kyster (han dykkede her med en slange, hvor al luft skulle pumpes manuelt), så optog Painlevé hovedsageligt sine film i akvarier frem for i havet. Hvilket imidlertid flugter fint med filmenes grundpoetik, for Painlevé fandt nemlig en hidtil ukendt filmisk udtrykspalet i det kunstigt opsatte og omhyggeligt orkestrerede. Disse maritime formidlingsfilm udfolder sig i et indtagende formsprog med mikroskopisk nærgående close-ups, suggestiv musik, glimtende forgyldt lyssætning, rytmisk klipning og en charmerende, æstetiserende voice-over, som fortryller de små undervandsdyr, der som oftest indtager hovedrollen. Akvarierne danner scene for en slags didaktisk metamorfose: Filmenes fascinationskraft opstår netop i grænselandet mellem streng marinezoologi og lyrisk undervandsmagi. Painlevé lærer os vitterligt meget om disse dyr, men det er, som om formidlingen blot gør dyrene endnu mere uforståelige. Hvilket er på linje med tendensen inden for de surrea- listiske kredse, hvori han i 20’erne og 30’erne tog aktiv del. Painlevé var nemlig en flittig gæst i de parisiske avantgarde-cirkler i mellemkrigsårene, hvor han formede tætte venskaber og kreative alliancer med en hel række fremtrædende surrealister; blandt andre Jean Vigo, Guilliaume Apollinaire, Luis Buñuel, Jacques Prevert, Georges Bataille og Man Ray (til hvem Painlevé lånte de konserverede søstjerner, der optræder i det surreale mester stykke L’Étoile de mer (1928)). Grundlæggende er Painlevés undervandsfilm funderet på en surrealistisk impuls, der sigter mod at opløse grænserne mellem rationalitet og irrationalitet, drøm og virkelighed, menneske og verden; at lade forestillingsevnen og det sprudlende begær tage førersædet. Og på samme måde, som den tidlige surrealist og åndsmystiker Georges Bataille forsøgte at grundlægge en ny trosretning på akvariestykker af boblende omverdensfortryllelse også et forsøg på at indsvøbe virkeligheden i nye myter og gåder efter videnskabens triumferende afmytologisering. For Painlevé er dette netop muligt gennem vandets særligt ufremkommelige andethed. En andethed, som han konsekvent yderligere forstærker gennem diverse distancerende anordninger. For når Painlevé indplacerer dyrene i de smukt oplyste akvarier, intensiveres selvsagt følelsen af kunstighed. Hvad han ydermere betoner gennem en koket drillende voice-over, kameraets momentvise genspejlning i akvariets glasruder og de enkelte film, som eksempelvis Comment naissent des méduses (1960), hvor det kinematografiske apparat (kamera, studie, akvarium, mikroskop) afsløres helt. Painlevés film lader i sin surrealistiske ånd det intuitive og iscenesatte kollidere. Og ved at gå helt tæt på disse dyr og vise dem fra nye, overraskende sider, så påpeger han gang på gang, at naturen altid overskrider vores forestillinger om den, at den indeholder så måbende mærkværdige kvaliteter, at den end ikke føles naturlig. Det er i naturens egen over- Under spejlet ruinerne af det sammenstyrtede borgerskab, er Painlevés små 113 naturlighed og filmmediets egen overfilmiskhed, at myterne opstår. Hjulpet på vej af vandets formløse forskellighed. Denne teknik er gennemgående for Painlevés film, som når han i L’Hippocampe ou ’cheval marin’ (1933) dobbelteksponerer en flok søheste over billeder af væddeløbsheste på landjorden, eller når han i Acera ou le bal des sorcieres (1972) hengivende behandler bløddyrets bevægelser i vandet som en yndefuld balletlignende dans, hvorefter han indklipper øjeblikskorte indstillinger af Krystalbilleder en menneskelig balletdanser, der med sit flagrende skørt viser, at 114 sammenligningen virkelig er yderst prægnant; eller når han i La Pieuvre (1928) lader en blæksprutte kravle over et dukkehoved (som et tordnende ekko af symaskinen og dissektionsbordet) for, blot via klippets ophævelse af tid og rum, at lade selvsamme sprutte falde fra en trækrone ned i et akvarium. Painlevés vandfilm er en opvisning i knasende sammenstød, hvorfra der altid slår gløder af forunderlig tanke- og billedkraft. Men i forsøget på at genfortrylle virkeligheden er Painlevé frem for alt en skaber af verdener. Ellers sagt mere præcist: En verdensopdager. For disse akvariefilm er grundlæggende en synliggørelse af det usynlige. Et forsøg på at bringe dét frem i lyset, som vort menneskelige øje og perspektiv mister. Som den amerikanske litterat Robert Harrison har påpeget, parafraserende biologen Jakob von Uexküll, så findes der – perceptuelt talt – et uendeligt antal verdener indeholdt i vores biosfære. Blåhvaler lever i en anden verden end vores, det samme gør korallerne, og påfuglerejen har en helt tredje livsverden (der i øvrigt er tusinde gange mere farverig, end den vi kender: Rejens farveregister og -syn er så langt vores overlegent; den ser farver vi end ikke kan tænke). Det er et lille udpluk af alle disse verdener, som Painlevé delagtiggør os i med sin mikroskopiske udforskning af livet i vandet. Og hermed indskriver han sig også i den særlige proto-kinematografiske tradition, der med Eadweard Muybridge, Lucien Bull og de franske Étienne-Jules Ma- Jean Painlevé, Hyas et Sténorinques, 1929 og La Pieuvre, 1928 © Institut Jean Painlevé, Paris. rey og Jean Comandon undersøgte naturens alsidige, men usynlige værensudtryk. I adskillige af Painlevés værker møder vi instruktøren, der ved filmens start vader rundt langs rislende vandløb eller skummende kyster på jagt efter de blæksprutter, søheste, rejer, dafnier eller søpindsvin, som filmene skal undersøge. Først og fremmest er det pædagogiske sigte her tydeligt: Vi skal lære dyrenes naturlige miljøer at kende. Painlevé optræder som den engagerende biologilærer, Krystalbilleder der tager sin klasse med ud i det fri for selv at finde de eksemplarer, 116 der skal under kameramikroskopet. Men disse etablerende totalindstillinger, der oftest både åbner og lukker filmene, har også et andet formål: De mimer det menneskelige blik på naturen. Og kontrasterer i den forstand de mikro-universer, hvorom filmene egentlig centreres. De accentuerer dermed også alle de dyr og livsformer, som løber under eller på kanten af det menneskelige blik, men som netop filmmediet kan åbenbare for os. Disse indstillinger rummer således både en passage til verden hinsides menneskets sansning og en særlig tro på filmmediets åbenbarende potentiale som det medie, der kan åbne verden. Gennem filmmediet kan vi erfare, at verden konstant sitrer af andre universer og perspektiver: Verden bliver levende med verdener igennem kameraets linse. Hos Painlevé finder vi altså en utopisk tro på filmmediet som et mulighedsfelt, hvorpå verden kan indskrive sig for det menneskelige syn. Eller nærmere som en atletisk kunstighed, hvormed vi kan overskride vore egne perceptuelle og erkendelsesmæssige begrænsninger. Vi møder her en virkelighedsforståelse, hvori vandets fremmedhed, imaginationens begejstrede ophidselse, naturens evige unaturlige universer og filmmediets egensindige trolddomskraft væves sammen og gensidigt opildner hinanden. For Painlevé kommer kameraet, fantasien og havet ud af det samme materiale. I sidste instans lader Painlevé os dermed sige: Selv forestillingsevnen må være lavet af vand. Og vi lader Jean Painlevé synge os ud til lyden af en skvulpende væren: „[…] fra den enorme Sabellidas’ fyrværkeri til søstjernens dans; fra krabbens skrå gang til vandedderkoppens sammenkrøllede opmærksomhed; fra odderens charmerende spil til goplens æteriske puls; fra sommerfuglenes farve til fuglenes sang; fra bløddyrene, der dækker havet med blåt slør til dyr med former som blade, grene og blomster; der er en uendelig vidde af storslåede og stadige glæder, der forhindrer os i helt at opklare mysteriet eller miraklet.“ • 4. Hermed også sagt, at jeg aldrig kunne bilde mig ind at betragte indeværende artikel som ’færdig’ endsige helt udtømmende. For filmhistorien, strakt ud over klodens endeløse gange af støvede arkiver, er naturligvis ligeså bundløs som oceanet og forestillingskraften selv. 117 stud.mag i Filmvidenskab ved Københavns Universitet. Har tidligere studeret filmvidenskab ved Sorbonne Nouvelle i Paris. Bor i København. Film Jean Painlevé Compilation 1,2 og 3, Les Documents Cinémato graphiques • Science Is Fiction: 23 Films by Jean Painlevé, The Criterion Collection • Hans Hass – Klassik-Edition, Polar Film • The Undersea World of Jacques Cousteau, History Channel • The Silent World, Jacques Coustau, 1956 Litteratur Science is Fiction – The Films of Jean Painlevé, ed. Andy Masaki Bellows, Brigitte Berg og Marina McDougall, 2000, MIT Press • L’attrait des nuages, Dominique Païni, 2010, Yellow Now • Den tavse Verden, J. Y. Cousteau, 1966, Samlerens Forlag • Fra Havets Eventyrverden, Hans Hass, 1965, Gyldendal Under spejlet Emil Leth Meilvang, f. 1986, er redaktør på Krystalbilleder og Jean Painlevé, Acéra ou le Bal des Sorcières, 1972 © Institut Jean Painlevé, Paris. 119 Under spejlet www.krystalbilleder.dk
© Copyright 2024